Tercera parte Proceso de encarnación Cuatro tablas
Preliminares
Mario Franco Delgado-Se me ha planteado dar inicio a una
narración sobre la memoria histórica del teatro en América latina desde la experiencia
colectiva de mi exgrupo y ahora biotejido. Tengo ya más de 60 años, 40 y tantos
dedicados al teatro, y 40 cumplidos con Cuatrotablas y resulta extraño. De
pronto me encuentro en esta realidad. Soy parte de esta narrativa . Y ser parte
de la memoria histórica del teatro en América latina no estaba imaginado, ni en
mis sueños.
(Camina se desplaza siguiendo una dirección clara en el
escenario llevado por el centro de su cuerpo, su voz resuena, calida)
Soy un hombre de acción, siempre estoy en actividad. Termino
un trabajo, inicio otro. Nuestra tendencia en el grupo es la de ser muy
reflexivos en la acción, así lo hemos hecho permanentemente. Como un método de
aprendizaje, como una necesidad profunda
de comprender para aprender , para crecer. Aplicamos la dialéctica de
las acciones y el estudio de las contradicciones
en todos los momentos de nuestro trabajo creativo. Es lo que nos llevo desde el
principio al encuentro con Mathy Ureta de Caplansky. Y de allí, a implementar
la asesoría de laboratorio en el
trabajo grupal. Lo que ha faltado es la pausa necesaria pàra poner en orden
estas reflexiones. Es éste el tiempo de “revisar” nuevamente pero esta vez en
un texto biotejido, en una palabra hecha carne, eso intentamos.
(Se desplaza entre nosotros, respira)
Cuatro han sido los momentos de reflexión mas importantes en
la tarea de Cuatrotablas y cuatro han
sido también las etapas que marcaron el proceso de Cuatrotablas en su
evolución, la década del grupo, la década de la escuela, la década de la
institucionalidad y la década del biotejido.
En el año 1981, año del decimo aniversario del grupo:,
Carlos Giménez, compañero y maestro de mis primeros años profesionales ,
demasiado joven para serlo; organizo una ves mas el “festival Internacional de
de Teatro de Caracas”. Un banquete extraordinario para los artistas pobres del
teatro de América Latina. A este banquete de teatro moderno se nos invito por
tercera vez. A él asistió también José Monleón, líder de la reflexión y la
critica del teatro hspanoamericano y editor de la revista Primer Acto, desde
los años 1960. Revista de la que tomé mis
primeros conocimientos sobre la vanguardia teatral y donde encontré a
los primeros maestros del teatro moderno.
Jose Monleón con la organización del “centro latinoamericano de creación e
investigación teatral ” (CELCIT) y en el
marco del “festival de Caracas”decide organizar en complicidad con los
directivos de dicha institución un
“simposium” con tres maestros. La finalidad: Discutir la influencia de las grandes tendencias del teatro moderno
en el teatro latinoamericano. Unilateralmente, deciden : Juan Carlos Gené para
Stanislavski, Enrique Buena Ventura para BRECHT
Y Mario Franco Delgado para Grotowski y Barba. Yo en ese entonces apenas
me consideraba aprendiz o un amigo-discípulo de ambos. En ese “simposium” me
sentí por primera vez presionado y obligado por las circunstancias a exponer
nuestro método ante un público excepcional y en un contexto privilegiado. El
método creado por el grupo bajo mi dirección se había expuesto desde 1974 en diversas situaciones
pedagógicas como en los cerrados eventos del teatro de grupo y creación
colectiva en el mundo (Belgrado 1976, Bergamo 1977, Ayacucho ¡978 y Zacatecas
1981).
En esta oportunidad nos estábamos confrontando con dos
grandes pedagogos latinoamericanos Juan Carlos Gené, maestro a quien hubiera
querido ir a buscar al propio Buenos Aires en 1969 para aprender directamente
el emetodo de Stanislavski y Enrique Buena ventura quein nops deslumbrara en
1972 , en el “primer festival de teatro de quito”, con una metodología aplicada
a su obra de creación colectiva “los soldados” e interpretada por su ya
legendario grupo grupo el TEATRO EXPERIMENTAL DE CALI y por lo cual fue llamado
“el pequeño Brecht americano” Así a los 33 años, frente a los grandes maestros
y gente de teatro de toda Hispanoamérica, me vi presionado y obligado por las
circunstancias a elaborar una gran reflexión sobre nuestro método de formación
del actor y de creación colectiva.
El segundo momento fue durante mi participación en 1980 en la
“Primera sesión de la Escuela Internacional de Antropología Teatral (ISTA),
creada por Eugenio barba y su célebre grupo el Odin Teatret , que se realizara
durante un mes en la ciudad de Bonn, Alemania.
Mientras el grupo
vivía una de sus mas severas crisis de crecimiento e iniciaba un cambio de
rumbo donde cada integrante partiría a realizar una experiencia personal
–dándose así inicio a la primera diáspora y marcándose la formación de la
primera generación de actores formados en el método –yo decidía realizar mi
propia experiencia quedándome con Barba “No quiero ser más director –le
dije-quiero estudiar , quiero aprender, ser tu discípulo.”
Y me transformé en alumno de Barba, y de sus maestros
orientales. Hice aquí, una nueva gran reflexión. Sobre mi método y su
confrontación con todos los principios del teatro oriental y los del propio
barba. Un intento de reflexión desde mi intuición, desde mis impulsos
emocionales, desde mi actor. Una confrontación Dolorosa de todo lo que sabía,
de toda mi experiencia pedagógica con la extraordinaria y nueva experiencia de
los maestros orientales que me deslumbraban. Anonadado escribí 240 páginas tal
como la viví, conmocionado con los maestros del Noh y el Kabuki del Japón, la
opera de Pekín, la danza Orissi de la India, el teatro Bali, y todos los
secretos del teatro de Occidente en su encuentro con el teatro de Oriente. A
tales maravillas me entregué como
conejillo de indias en mi propio ser, cual fiel discípulo imaginario de
Stanilavski, el aprendiz de Torsov.
Así me sentí frente a los orientales y así lo testimonie en
ese entonces.
El tercer gran momento de reflexión fue quizás el resultado
de un proceso más maduro, el más importante. Ya habíamos pasado por el intenso
proceso de creación de una nueva conciencia grupal y que debía llevar, como un
estandarte cada miembro salido de cuatrotablas. Habíamos pasado por la
elaboración y la sistematización de un proceso de creació coelctiva.Se había
iniciado la marcha hacia la Escuela y ya íbamos por la quinta generación :
estábamos en pleno proceso de institucionalización. Y es allí, dónde había que
reflexionar sobre el sentido que el teatro tenía en la vida de nosotros, en la
vida del hombre moderno que queríamos ser.
Esta reflexión me llevaría teatralizar a los Padres
modernos, ya antes había trabajado con los textos de Vallejo, en la” Agonía y
la fiesta” en el final de la primera generación de Cuatrotablas
Pero ahora la necesidad era urgente, ¿En donde se había
perdido ese proyecto de hombre libre que deseabamos ser? Todo de pronto se
había aburguesado hasta nuestro propio trabajo, por eso mismo prepare mi nave y
zarpe en pos de Arguedas, llegando hasta
Huaman Poma gracias a Ricardo Ore, cargando en mi espalda a Vallejo, y anclando
por fin en Mareategui, el cual nos hablaba de la revolución moderna peruana,
sin calco ni copia, y he aquí mi cuarta y última gran reflexión, entonces tiré todo lo aprendido por la borda,
me di cuenta que hace mucho tiempo que cuatrotablas había dejado de ser un
grupo, y que era necesario tejer todo de nuevo, para escalar aun mas alto en la
montaña, había que ser un cuerpo místico , poético y para eso tendría que
alterarme a mi mismo hasta un grado tan profundo, solo comparable a un Aguíla que se arranca las
alas y se rompe el pico, para lograr una vida nueva.
El haber iniciado la experiencia de Cuatrotablas con
montajes como “tu país esta feliz”, “Oye”
y el “sol bajo la pata de los caballos” nos mostro como un grupo que
tenía una clara tendencia, una línea de trabajo contestaría frente a todo lo
establecido, frente a la injusticia social y con una muy determinada lucha por
una vida diga e independiente, era obligado a desarrollar una búsqueda
innovadora, indudablemente hacia un teatro moderno. Surgía una nueva estética
con nuevos contenidos. Una dramaturgia propia, de creación colectiva, donde la
forma se iba expresando y recreando según cambiaban los contenidos. Y estos
cambian como cambia la realidad, como cambiábamos nosotros.
Sobre esto Reflexionaba, en suma de cómo el teatro está vivo
en el alma de las personas cuando le es necesario, cuando va a la par con la realidad, con la situación
social y política de cada país. Cuando el teatro responde a la necesidad de
expresión de los ciudadanos que lo practican, cuando responde al momento
histórico que ellos viven. Estas reflexiones cobraron cuerpo en la conferencia
dictada en el Centro cultural del Banco Interamericano de Desaroollo (BID) en
Washintong , con el auspicio de Smithsonian Institute y la gestión de la
embajada del Perú. Y es, en esta conferencia
que desarrolle el concepto “del teatro como la última selva
ecológica del hombre” concepto que
define la búsqueda personal del sentido del teatro en mi vida y la de ahora mi
biotejido. Mi misión será Revelarlo,
confrontarlo al espíritu depredador de esta sociedad creada por nosotros
mismos. Y es allí, en el propio acto que tengo que mantenerlo vivo. No bastaba
decir, el teatro es para mi una forma de vida , sin vivir esa forma.
Si el teatro es una
selva ecológica , el vehículo ultimo de liberación, este se encarna en el
cuerpo y alma del actor, su voz. El cuerpo y alma del hombre como última resistencia. Mientras haya un
cuerpo y una voz, que manifiesten una Voluntad de Ser, es decir de liberarse,
ese cuerpo y esa voz necesitaran otro cuerpo y otra voz para biotejerse en ese
mismo espíritu. Ninguna máquina de la mas alta y sofisticada tecnología va a
poder suplir la necesidad de ese diálogo. Aún cuando los seres humanos “hayamos
evolucionado hacia otro cuerpo” producto
del desarrollo genético y
biológico, el hombre necesitará ese dialogo luminoso que los seres humanos los
hace mas humanos.
Empecé mi conferencia
con una demostración de mis actores. El entrenamiento del actor. Entrenamiento
físico y vocal. Entrenamiento dramático. Del entrenamiento a la creación,
pasando por las cuatro fases del método;
calentamiento, aprendizaje, construcción e improvisación. El método a través de
los años y las vivencias se había enriquecido , ya no solo de los conocimientos
de los maestros latinoamericanos, de Grotowski y Barba, sino también de la
experiencia Oriental.
El método es un proceso sistematizado. Bebe y se nutre de
todo lo que es necesario. Es un proceso inagotable de aprendizaje. En la cual,
lo único que permanece inalterable, son los principios; porque ellos son las
leyes que rigen en la vida de nuestro
cuerpo dramático. Respiración , peso, equilibrio, y lucha de contrarios: Dialéctica pura. Y
todo, aprehendido en el trabajo extracotidiano de nuestro cuerpo en el
entrenamiento.
Irónico allí en Washington en el centro cultural de la elite
tecnocrática del mundo, en la capital
misma “del imperio contra cual todo mi generación lucho” hoy día yo ¿Podía iniciar un dialogo profundo conmigo mismo, mi tarea y la tarea de mi
grupo? No, no, podría, había que ir mas
alla, de que valían esos actores entrenado, dando lo mejor de si, mientras que
el espectador se aburría ante tan valioso proceso, nuestro proceso. Había que
alterarlos sin perder lo sagrado de esta artesanía, había que lograr una meta
expresividad, mucho más allá del proyecto moderno, para rescatar el propio
proyecto moderno, dar el paso del Ser al no ser para Ser y tejer la vida. Si es
que a ellos gracias a mi teatro se les casi la mascara, podrían comprender,
hacer el Daisen, y asi ellos mismo responder porque mi teatro contestario de los 70 tenia ahora un sentido
mas profundo en su búsqueda. Hacia el verbo carne, y el teatro como una selva
comenzaba a tomarlo todo.
Este acto, este performer, este biotejido, le había dado
titulo a la conferencia. Y tenía que ver con lo ideológico, tenía que ver con
lo estético, tiene que ver con la libertad, la democracia, el grupo y el
biotejido. Y el grupo tiene que ver con la “utopía” y el biotejido con su
encarnación. Y aquí esta la finalidad
profunda del arte. En otra palabras este performance , tiene que ver con la
búsqueda del hombre moderno.
Creo que la memoria es una experiencia del hombre moderno. Puedo hablar de esta
memoria desde mi discurso, desde mi cuerpo,
desde mi experiencia física y psíquica y aun desde lo espiritual en esa
guerra de mi voluntad contra el mundo. Puedo hablar de ella distanciándola de
mi, mirándola desde afuera, sin poder jamás objetivarla pero haciendo todo el
esfuerzo posible, por medio de los protagonistas que me acompañaron en este largo
proceso y de los que voy aprendiendo y descubriendo mi discurso: mis actores,
mis biotejedores, mis Maestros , mis amigos, nuestro Dios Santo.
No es que me haya propuesto esto, soy un discípulo que
aprende. Esta necesidad de aprender es
la que me lleva a decir a mis alumnos en el primer día de clase: voy a
ser el mejor alumno de todos. Es mi obligación. Comienzo pues y me remonto a
los inicios de mi aprendizaje, momentos previos al encuentro con Carlos Giménez que fue el
primer gran encuentro con el otro, a ese nivel profundo de la vida que es el aprehender.
No solo soy peruano, sino esencialmente un latinoamericano.
Un producto de este destino común de América que es el mestizaje. La historia
de América latina esta llena de invasores y conquistadores, colonizadores e
inmigrantes. Esta historia es bastante similar en todas nuestras tierras,
ciudades y países, que fueron pasando de mano en mano, de dueño en dueño a
través de los siglos, sin pertenecernos.Nuestras vidas no nos pertenecían.
Nuestras culturas originales relegadas, menospreciadas. Los habitantes oriundos
de nuestros países , índios y nativos, negros y serranos se encontraban
marginados totalmente de la sociedad, sin ninguna oportunidad de salir adelante y vivir una vida digna.
¿Y que hace
esencialmente un hombre moderno Latinoamericano? Lucha por su
independencia. En la memoria del teatro de América Latina, veremos pues que
esta lucha no solo es un gran motivo, sino más bien, este motivo es el hilo
conductor de la historia. Pues sigamos ese hilo conductor.
Mi primer acto de independencia fue romper con la escuela
del teatro tradicional. En el año 1968 yo era alumno irregular del tercer año
de actuación del instituto Nacional superior de Arte Dramático (INSAD). Era la
escuela que el teatro había creado muchos años atrás para satisfacer las aspiraciones artísticas e intelectuales
de una pequeña burguesía emergente, liberal y universitaria. Gran parte de los
profesores provenían de la Universidad Nacional Mayor de San marcos, la más
importante del país y una de las más antiguas de América. El INSAD era una
escuela tradicional e individualista,
que nos formaba con una visión hegemónica de Europa como la cuna del teatro y Eurocentrista
en tanto forma y contenido. Nada de teatro peruano como historia, a pesar de
que la cartelera de la época (1966-1968) estaba plagada de nombres como Sebastian
Salazar Bondy, Juan Ríos, Hernando Cortés, Felipe Buendía, Sarina Helggoott,
Cesar Vega Herrera, Javier Pérez Luna, Juan Rivera Saavedra, Gregor Díaz, y
otros más.
Un joven chalaco, vecino del Callao, primer puerto del Perú;
a treinta minutos de Lima, tenía muy poco que aprehender en ese periferismo
pseudo cosmopolita, donde el conformismo y el respeto a la autoridad
intelectual era lo mas importante. Un mundo en el que los que mas sabían, los
profesores y el director ejercían su
poder y basta. Que lejos de mis ideas juveniles del teatro, como un espacio de
juego a través del dialogo y de la
comunicación. La escuela que para nosotros, era un espacio de encuentro para y entre los jóvenes, iba siendo sofocada
por la soberbia y petulancia de estudiosos que todo lo sabían, y que ahogaban
nuestro talento con su principal arma: nuestra ignorancia. Fácilmente comenzábamos
a transformarnos en seres individualistas y conservadores a pesar nuestro. El
teatro que se nos enseñaba y que era la idea preponderante, fue siempre el de
las compañías y de las estrellas y divos,
que soñaban encarnar los cuatro grandes
personajes del teatro universal. Esa imagen del teatro limeño, me seguiría hasta
1985 en el cual desarrolle el espectáculo “Aquí no hay Broadway” y que partiría
de una sola frase elaborada y recreada por Jaime Lema de la tercera generación,
durante una sesión de laboratorio.
Difícil una profesión que no se puede enseñar, si el maestro
no involucra su propia experiencia, es decir enseña lo que sabe. No basta
instruir, hay que educar. Aprendimos del arte del teatro poco, salvo algunas
geniales excepciones como la disciplina
estoica de Carmen Chavez en el trabajo de la voz , o de Dora felices con su
postales artísticas que nos incentivaban a la aventura y a los viajes por esas
culturas milenarias que ella trataba de transmitirnos, o la terca
paciencia de Romeo Solís que nos inculcaba
la importancia de una buena dicción para cualquier actor que se precie de tal.
Creo que de esta dolorosa experiencia de
aprendizaje viene mi constatación, quizás exagerada “ de que el teatro no se
puede enseñar” si no se crea esa maravillosa ecuación del dar y recibir que
hacen posible al maestro y al discípulo.
Más disconforme que contento, mas triste que entusiasmado me
encontraba cuando paso Carlos Giménez con su grupo de teatro el Juglar de Córdova,
Argentina. El espíritu de hombre moderno que había en mí, ansioso de independencia
de conocimiento, de saber, ese espíritu
que ya había sido estimulado por
la tierna y didáctica y humanísima sabiduría del maestro Uruguayo Atahualpa del
Cioppo, del celebre grupo el Galpón del Uruguay; sucumbía ante el talento y la
vehemencia subyugante del teatro de Carlos Giménez.
Atahualpa, quien había dirigido en 1966, para el INSAD “la opera de los tres centavos” de Bertolt Brecht y en la
cual actué en un papel pequeñito, había también sembrado con esta obra , las
bases de la gran revolución que se daría con al modernización del teatro en el
Perú. Y fue en 1968, mientras yo vivía una nueva crisis de crecimiento, que el
cordón umbilical se rompía por segunda y tercera vez. Dejar la familia y partir
con Giménez para hacer teatro implicaba además dejar la Escuela, dejar el país.Eso
fue a los 20 años.
¿Qué hacia Carlos Giménez en Lima? Venía de Cordoba
Argentina, con un currículum envidiable para
su edad, 21 años. Había dirigido la Comedia Corodobesa, compañía estatal de
teatro Argentino y se había presentado con ella en el Festival Mundial de
Teatro de Nancy en Francia. Pasaba por Lima, rumbo al “primer festival
latinoamericano de Teatro Universitario” de Manizales, Colombia. Traía un teatro que buscaba romper con la
dramaturgia tradicional, experimentaba con las obras de muñecos de Lorca, con
el teatro pánico de Arrabal y el Absurdo de Ionesco. Era una dramaturgia Europea
que cuestionaba una sociedad que reprimía todo acto de libertad y cuyas obran
reflejaban el absurdo social.
Se trataba de una sociedad depredadora del hombre,
salvajemente capitalista y que traería como
consecuencia los grandes eventos sociales de Mayo de 1968, el Movimiento Hippie en USA y la revolución
Cubana en América latina, con su inevitable secuela en el caso de los tres.
Esta experiencia llega al Perú y a mí, a través del teatro de Giménez y con
esta experiencia sintetizada en una antología Barroca de Eugenio Ionesco en la
cual “Jacob y la Sumisión” son el texto fundamental nos fuimos a Manizales.
El azar o el destino habían querido que un actor, Marcelo Urquidi,
tuviera que regresar a su país , Bolivia, en plena travesía. “ la querida
familia”; este era el nombre del espectáculo con el cual “el juglar” de Carlos
Giménez se presentaba en el teatro
Universitario de San Marcos (TUSM), por audaz invitación de Don Guillermo Ugarte Chamorro quien siempre supo dar acogida
a las nuevas tendencias que iban llegando a nuestro país procedentes en
especial de Chile y Argentina. Y a ese actor Marcelo, fui invitado a reemplazar,
para poder llegar a Manizales, en julio
de 1968.
Y el azar o el destino quisieron que, un joven chalaco, de
clase media provinciana, que iniciara su propia revolución alejándose del hogar paterno, a los 18 años, para poder
estudiar libre y sin atajos el teatro, descubriría en él el deslumbrante
juego que lo apasionaba, la profesión que
seria su vehículo para la libertad. Allí en Manizales 1968, con este
discurso de la modernidad, en el que se
expresaba fielmente su profundo rechazo al teatro latinoamericano, Carlos Giménez
empieza a sacudir los cimientos de una relaciones de producción que no daban
mas. Los nuevos jóvenes revolucionarios del teatro latinoamericano procedentes
de clases sociales tradicionalmente marginadas, excluidas socialmente de la
cultura dominante encontraban en el teatro un espacio de búsqueda y
experimentación para expresar su
espíritu moderno , su espíritu mestizo como lo diría Carlos Giménez en 1992.
El teatro latinoamericano se expresaba en aquella época como
un teatro profundamente conservador, mientras que el nuevo teatro
latinoamericano lo hacia a través de la poesía y la literatura moderna. El
nuevo teatro transformaba la literatura de los grandes escritores, que no
accidentalmente participaban como jurado
de este primer festival que rompió el aislamiento de nuestras culturas, causa e
impedimento para el desarrollo de nuestra modernidad.
Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda parte del jurado, eran
escuchados por cientos de jóvenes de nuestro continente prácticamente embobados
. Ya la literatura y las plásticas habían sido tocados por los vientos de la modernidad desde
principios del siglo pasado, más no así el teatro y en este encuentro el viejo
teatro chocaba con el nuevo, y este con todo lo establecido. Así nos apropiamos
de la escena. Carlos Giménez se apropia de este nuevo lenguaje arrancado de la poesía
y literaturas latinoamericanas e inicia una lucha por una nueva dramaturgia. Es
decir una literatura netamente latinoamericana, mestiza, Barroca, enrevesada,
compleja como nuestro continente, llena
de furia y llanto, pero de inmensa ternura y solidaridad, con amor profundo por
los nuestros y lo nuestro…y sobre todo en medio de una inmensa soledad, la
soledad de una Macondo aun no reconocido.
La lucha por
encontrar nuestros poetas, nuestros
escritores, nuestros dramaturgos que expresen esencialmente los problemas, los
sentimientos, las costumbres y las luchas de nuestros países a través del teatro se había reafirmado en Manizales 1968.
Nosotros en el Perú teníamos a Vallejo, entre otros; pero ¿quien
escribía para hacer libretos de teatro con un lenguaje que permitiera
expresarnos de una manera independiente, no como una imitación, no como una
copia? Latinoamérica luchaba por expresarse por encontrar su identidad mestiza, pues su riqueza cultural era grande y
sus problemas sociales muy agudos. Allí estaban los temas a elegir, se veían a
diario los problemas, las necesidades para escribir y revivirlas en el teatro.
Surge entonces la creación colectiva, como germen de lo que seria un autentico
teatro latinoamericano. Fue más fuerte
la necesidad de expresarse independientemente de la literatura y de la poesía, lo que nos llevo a buscar dentro
de nosotros mismos, en nuestras imágenes, en
nuestras percepciones, los nuevos lenguajes de nuestro teatro.
Los jóvenes de los 70, no teníamos las herramientas para
tomar a Shakespeare y hacerlo nuestro, ese mismo Shakespeare que se expresaba
en los teatros de las capitales de América latina, aburguesado, cómodo, a la
italiana, despojado de toda participación social y colectiva que en su tiempo
lograba el teatro Isabelino, haciendo de él un teatro moderno para su época. Teníamos
que escaparnos de ese teatro que nos abrumaba , de ese formato de teatro
occidental aprendido deficientemente en
las Escuelas, que las clases dominantes, incultas y bárbaras nos habían dejado
como herencia.
Y es así, que esos jóvenes
de los años 70 toman la creación colectiva
como una herramienta para recoger los contenidos latinoamericanos. Creación
colectiva que surge como varios métodos de muchos grupos de vanguardia, en cada
país latinoamericano. Cuatro años después, el festival de Manizales explota
como una bomba en las manos de sus creadores, una clase social dirigente única
y excepcional en América Latina. La culta Burguesía cafetalera de Manizalez,
que había construido el teatro “los fundadores” en el que se realizaba el
festival, se sentía obligada a clausurar su propia creación en medio de un
estallido de violencia revolucionaria nunca antes vista enningún escenario
latinoamericano.
“El festival Latinoamericano de Teatro Universitario de
Manizales” pierde asi su vigencia y el panfleto toma la escena. El marxismo había
echado raíces en la corriente de la creación colectiva, los propios padres
fundadores de esta corriente, usaban en el análisis de la realidad este método.
En esta misma época aparece la gran amenaza del totalitarismo, un Marx mal
aprendido que, al tomar el teatro, lo usa para sus fines. Y viene la gran
confrontación de los jóvenes que queríamos escaparnos de manera independiente
hacia una nueva visión que tenía que ver con motivaciones iniciales:
la rebelión teatral, todo dentro del teatro. En el absurdo de Ionesco , en la
perplejidad del teatro de Becket, en la teatralidad Brechtiana, en lo absurdo
de la misma realidad latinoamericana y en el realismo mágico de la literatura, buscábamos
nuestras fuentes.
Teníamos que enfrentarnos a esa gran corriente del teatro
panfletario, del teatro convertido en tribuna política. A él, le oponíamos un
teatro lúdico, personal, comprometido en su búsqueda. Por esta razón, nuestra
corriente en ese momento fue etiquetada
como apolítica, nos tacharon de pequeños burgueses , de revisionistas, nos
llegaron a llamar “los nuevos hijos de Dios”, tontos utiles del imperialismo,
etc. Aún asi fuimos los primeros en visitar(1973) ,Cuba: Llenos de esperanza,
solidarios con su revolución y respetuosos de su proceso político. Éramos pues,
los independientes, los que luchábamos por responder a nuestra propia búsqueda
: individualistas y subjetivos, lejos de
cualquier doctrina política panfletaria.
La creación
colectiva es pues tomada por dos concepciones distintas de observación de la
vida, de la realidad. El teatro que responde a una posición política, donde la
forma Artística esta supeditada al particular contenido de esa posición y otra
la del teatro que responde a una búsqueda fundamentalmente artística, más
lúdica y comprometida con el teatro mismo.
Es el año 1969, en esa época de grandes confrontaciones ideológicas
que aparece en la gran escena del teatro latinoamericano una persona muy
importante que nos da a amabas corrientes la posibilidad de un aprendizaje
mutuo. Ella es María Escudero, otra vez una ciudadana de Córdova, Argentina.
Ella nos enseña el compromiso político con un teatro que
represente la vida misma y el desarrollo artístico elevado que este nuevo
teatro requiere. Es decir forma y
contenido tiene que ir de la mano, es más; no están separados. A mas elevada la
forma artística, más elevado el contenido. Este cambio requería una formación
teatral, una gran preparación; y poruqe no decirlo requería de un nuevo tipo de
entrenamiento. Esta nueva propuesta escapa a la visión cerrada del
totalitarismo marxista que pretendía imponer mecánicamente la receta del
socialismo realista. Una especie de Naturalismo mal aprendido de la estética
rusa soviética, tan trasnochado como el burgués y aburrido naturalismo Europeo.
Es la propuesta de la modernidad, el aprender del cuestionamiento
de nuestros estereotipos, el escarnecer los propios límites. Un teatro del
exceso del juego. Un compromiso con lo esencial de los valores humanos y sus
más elevados sentimientos como grupo, como comunidad , país o continente, con
el mundo. María Escudero nos transmitía esta escuela a través de su grupo el
Libre teatro libre(LTL) en el año 1972 en Lima, a mi grupo y a mi, alos cuatro
meses de gestión, cuando aun no habíamos nacido formalmente y nisiquiera
habíamos pensado en un nombre. Y aquí otro signo de la modernidad; el grupo no
escatimo nada para aprender. Contratamos a María y su grupo en 1972, por la
cantidad aproximada de mil soles de la
época, producto de la venta a la Municipalidad de San Isidro de la última
función de “Tu País esta Feliz”, el cual fuera nuestro primer espectáculo.
Durante un mes por esa suma irrisoria, nos eneseño todos los
secretos de la creación colectiva junto con su grupo LTL en un taller
intensivo; que además compartimos gratuitamente con otros jóvenes de la Escuela
Nacional de Arte Dramático y del Teatro de la Universidad Católica(Edgar Saba y
Rafael Hernández, entre otros). Este compartir de tesoros habría de marcar al
grupo para siempre, transformándose en un principio fundamental de nuestro
trabajo; el intercambio que era también, otro signo de la modernidad del
teatro.
María Escudero y el LTL nos entregaron las herramientas para
aprender, en el mismo espacio físico de mi vieja escuela, en el teatro de la
Cabaña, en la sede del ENSAD, que así como se llamaba en ese momento (Marzo de
1972), el local que el director oficial del momento, Alonso Alegría, nos
proporcionaba para realizar nuestros ensayos .
Allí, aprendimos a trabajar en grupo nuevos contenidos con el cuerpo, el
gesto y la voz. Socializábamos nuestra resistencia física y emocional,
derrumbábamos nuestro egoísmo, nuestro individualismo. Cuestionábamos la masa,
buscábamos al grupo. El grupo tenía que
integrar individuos fuertes y capaces, dispuestos a darlo todo.
En cuanto al método, la palabra era lo último que debía
expresarse. Partíamos de ejercicios que liberaban las posibilidades expresivas
y de comunicación de cada actor; donde el cuerpo, gesto, voz y la intuición se
veían desplegados y como punto de partida , negábamos cualquier planteamiento a
priori, con la cabeza o con la palabra.
Estos encuentros, como el de Cuatrotablas y el LTL; iban
enriqueciendo las experiencias de una gran movimiento de teatro moderno que
recorría Latinoamerica; encuentros en los que cada grupo aprendía a su manera ,
para luego integrarse a su propia realidad de acuerdo a su peculiar método de
trabajo. La creación colectiva se transformaba así más que en una formula o un
método, en una actitud, una manera particular de enfrentar la experiencia del
grupo. Cuatrotablas, resumía esta experiencia en su segundo espectáculo de
creación colectiva “Oye” 1972, el cual daría celebridad al nombre del grupo y
lo lanzaría como el más representativo de la década que empezaba.
Mientras el contingente conservador luchaba contra los
movimientos sociales y en la política iban triunfando las posiciones mas
extremas, el discurso de la modernidad en el teatro iba avanzando con mucha
fuerza. Carlos Giménez y María Escudero
ambos cordobeses, iban arrastrando a toda una generación de jóvenes
actores y directores , hambrientos de conocimiento y dispuestos a cambiar la
realidad teatral de América Latina.
María apostaba a la pedagogía, a la docencia: por esta razón
iba creando “focos infecciosos” con el método en las grandes giras del LTL por
todo el continente. Solo en el Perú se tomo junto con su grupo, varios meses de
vida en educarnos con sus talleres y espectáculos. Producto de ello “el incognito
señor x” y “Glup, Zas, Plum, Crash” marcaron a toda una generación.
Giménez iba más allá del moderno discurso teatral de su
grupo fundacional Rajatabla. Buscaba su
independencia y para ello el poder le era
indispensable. Es más, su gran ambición siempre fue, ser independiente de sí
mismo, de sus propias ambiciones. De ellos somos testigos, todos aquellos con
los cuales compartió su riqueza. El banquete teatral que ofrecía cada dos años
en Caracas era inconmensurable. Críticos, investigadores, directores,
periodistas, actores, promotores teatrales de América fuimos participes de una
de las experiencias de política teatral más generosas que una nación
latinoamérica nos hubiera dado. Y de todo ello, Giménez fue el artífice Genial.
Su estrategia fue aliarse a personajes importantes e
influyentes en el medio teatral venezolano. María Teresa de Otero,
coleccionista de arte y presidenta de la institución cultural privada más
importante del país, el ateneo de Caracas, casada con Miguel Otero Silva, gran
escritor y floreciente empresario, y uno de los propetarios del poderoso diario
caraqueño: “EL NACONAL”. Ademas le ayudaron a sus propósitos y sueños. Josefina
Juliac de Palacios, a su vez parte de la junta Directiva del Ateneo, e Inocente
Palacios esposo de Josefina y amigo socio del grupo, todos estos, aliados
iniciales e incondiconales hasta el
fin, hicieron posible que Giménez pusiera en práctica su gran discurso de la
modernidad en el teatro, empezado en Manizales, y que a partir de allí, pudiera
compartir sus tesoros con todo el continente.
Juntar veinte años de “Festivales de Caracas” a las
expresiones mas modernas del teatro del mundo y a las mas antiguas tradiciones
del teatro de Oriente y Occidente en el
teatro latinoamericano fue el mas generoso y moderno acto teatral de Carlos
Gímenez, y del país que lo acogió como hijo y ciudadano: Venezuela.
Desde 1969 hasta 1993, fecha de su trágica partida, Giménez
fue el protagonista más polémico del teatro Venezolano; amado y odiado por
cientos de teatreros del mundo, logro como en un acto único e inédito, una
suerte de “Performace” de su propio final: no solo Carlos Andres Pérez,
presidente del país, declaró ante su prematura y lamentable muerte, tres días
de duelo nacional , sino que además el mismo Pérez lo acompaño con el cortejo
fúnebre, a su ultima morada.
Giménez
nos dio a las gentes de teatro de Latinoamérica y a sus amigos, los que lo
acompañamos desde sus inicios en esta gran batalla de sacar al teatro
latinoamericano de su ostracismo provinciano y de su estado colonial, el
mayor y mas significativo banquete de
teatro moderno jamás ofrecido.
Giménez juntó a los pobres teatros de América Latina con los más grandes del mundo. Grupos
marginados de la cultura oficial que veníamos a su vez de sociedades marginadas
culturalmente de los centros hegemónicos del poder. Sin ningún tipo de apoyo
estatal, parias, para ellos Carlos Giménez hizo ese gran banquete.
-Mario, Giménez es tu
primer maestro cuéntanos aun más, de tu relación con Giménez como fue ese
proceso de tu país esta feliz
(Mario mira fíjamente)
Mario Franco Delgado- Ha hablado mi conciencia… que terrible
este ejercicio al que me someto ante
todos ustedes…ummm
Por ese tiempo [1970], unos amigos se habían incorporado como
tecnócratas al proceso de Velasco Alvarado [nuevo presidente del Perú]. Habían
visto que yo tenía talento, me vieron como un proyecto y decidicron ser mis
mentores. Entonces van a Caracas y me dicen: Tienes que volver al Perú. Hemos
creado Arena, una asociación cultural sin fines de lucro, y queremos que nos
ayudes en la parte de teatro. Puedes seguir viviendo en Caracas. Puedes pasar
seis meses aquí y seis meses en Lima. No tienes que dejar Caracas
definitivamente. Tenemos ese plan, queremos empezar el próximo año y queremos
que nos ayudes. Me vi entonces en el dilema de escoger entre esa nueva
experiencia que ellos me proponían y [Carlos] Giménez que me jalaba para su
nueva aventura.
En medio de eso, aparece un grupo de estudiantes universitarios que estaban
tratando de montar Tu pais está feliz, un poemario de Antonio
Miranda, un escrilor brasileño simpatiquisimo que vivía en Caracas. Venian a
cada rato a buscarme porque yo era el intermediario con Giménez, pues querian
pedirle que los asesorara. Yo conversaba con él, le comentaba sobre el texto.
Gimenez estaba ya en la cumbre y lo último que le podía interesar era asesorar
a un grupito de estudiantes. Yo andaba como un tonto detrás de él, hasta que un
día me dice: Me enteré que ellos son discípulos de Antonio Miranda, el director
de la biblioteca del Ateneo de Caracas*. Voy a ayudarlos.
“Carlos, pero tu no vas a poder.” Y era
cierto, literalmente no podía. “Si quieres yo te ayudo, puedo ir trabajando con
ellos y tú vienes de vez en cuando y le das un toque al montaje.” No, yo los
voy a dirigir. Yo por supuesto no entendía nada.
En eso me llaman mis amigos de Lima y me
dicen que me venga para comenzar el proyecto. Necesitaban que en dos o tres
dias tomara um avión. Dejé a Giménez com una obra que estábamos presentando
[DON MENDO, de Miguel Otero Silva] y con el proyecto de los chicos de la
universidad en que el se iba a meter.
Me vine pues a Lima, pensé que alejarme
de Caracas podía ser un cambio para Giménez. Aquí en Lima planteé que él debía
dirigir el montaje con que se iba a inaugurar la asociación. Me dieron una
terna de obras para escoger, se la mandé a Giménez. De la terna él eligió El
cementerio de automóviles, de Arrabal. El segundo montaje iba a
hacerlo yo. Propuse Tu País está Feliz y le aviso a Antonio
Miranda que iba a hacer su texto. Pero ya Giménez lo está dirigiendo en
Caracas, me dijo. Eso no importa, le contesté.
EL ESTRENO QUE ESCANDALIZÓ A LIMA
Me puse entonces a preparar todo para el montaje de El cementerio de
automóviles. Hice el casting y escogí el elenco para
que Giménez venga a dirigir. Entonces me llama él y me dice: Tu País
está Feliz es el éxito más grande de la historia del teatro
venezolano. Once de la mañana, doce de la noche, a la hora que se dé las
muchedumbres de jóvenes y adolescentes rompen las puertas del Ateneo para
entrar. ¿Qué has hecho?, Le pregunté. Simplemente había hecho un resumen de
todo lo que habíamos realizado con él en El Juglar, solo que interpretado por
unos jovencilos maravillosos. Estaban además el texto de Antonio Miranda, la
frescura de los chicos, la música tan contagiosa. Un montaje realmente
extraordinario. Giménez me trae la cinta de la grabación que me mandó Antonio,
yo la escucho y sigo con la idea de que va ser el próximo espectáculo de Arena,
en Lima.
Giménez vino y monto El cementerio dc
automoviles. Entonces yo senti
la lucha de este maestro, este amigo,
esle hermano realmcnte audaz, y su
ambición por el poder, su deseo de
epatar y provocar. (...)
MI PAÍS ESTÁ FELIZ
Eso fue entre mayo y junio. Después tenía que volverme a Caracas, y como la
casona mirafloriana que habíamos alquilado para Giménez estaba pagada hasta
agosto, me dije. Pues tengo casa hasta agosto y en Miraflores. Ahí en la casona
empecé a soñar y a planear Tu pais está feliz.. Y decidi quedarme a
hacer el texto de Miranda solo, con mi esfuerzo y con mi plata, sin mecenas,
sin Giménez, sin nada. Ya en ese momento me había enterado que Giménez le había
puesto Rajatabla al elenco de Tu pais está Feliz. Le dió ese nombre
en agosto, un mes antes de que yo estrenara, en setiembre de 1971, ese mismo
texto. Yo le puse Cuatrotablas a mi grupo en enero del año siguiente. Hasta
entonces éramos "los de Tu pais está Feliz”. Pensé: ¿Qué
nombre le voy a poner, si somos siameses? Así salió Cnatrolablas. Alguien me
comentó: Ellos rajan las tablas del teatro, tu las cuidas y conservas.
Yo me fuí con Giménez porque en él encontré entonces el espíritu
grupal que no había hallado en el
Instituto Nacional Superior de Arte
Dramático, donde había estudiado de 1966
a 1968. En la escuela, por el contrario, había mucho individualismo, mucha
competencia. Todos querían ser divos, todos querían tener su compañía, era la
moda en el teatro nacional.
Después de mi experiencia con Giménz y de la frustración de Arena, aún tenía la
nostalgia del teatro de grupo y quise hacer el montaje de Tu pais está
feliz con mis compañeros del INSAD. Pero ellos estaban a años luz de
mis sueños, de mis ideas; me estimaban mucho, pero no me entendiían. Estaba ya
a punto de renunciar al proyecto. Llevaba algunos meses trabajando en él, y en
julio invito a algunos actores y hago una lectura del texto. Ese día hubo en
Lima un temblor fortísimo, y alguien me comentó: Este temblor es un aviso. No
te puedes ir, te tienes que quedar. ¿Para qué me dijo eso? Al día siguiente me
encuentro con dos actrices jóvenes, o mas bien aprendices de actriz, Soledad
Mujica, hija de una de las familias oligarcas de este pais y también una de las
más golpeadas por Velasco Alvarado, y Aurora Mendieta, una chica rebelde e
iconoclasta que se había enamorado de mi actor principal.
Les hablé a Soledad y a Aurora del proyecto, de mis dudas. Vamos a hacerlo, me
dijeron. No hay actores profesionales para hacerlo. ¿Por qué no buscas entonces
actores aficionados? Si mañana ustedes me traen ocho actores aficionados que
parezcan profesionales, yo dirijo el espectáculo.
Al día siguiente tenía los ocho actores buscados por Soledad y Aurora. Se
fueron a la Asociación de Artistas Aficionados. Allí funcionaba el Instituto
Libre de Cultura Artística, que dirigía Octavio Ramirez del Risco, uno de los
miembros de Arena, la asociación con la cual inicialmente yo iba a montar Tu
pais está feliz.
Es con esos actores con quienes hago el
espectáculo: Hilda Collantes, Walker Cooper, Manuel Cervantes, Ana Gorriti,
Nora Curnisy. Reclutamos también al Chino Chavez, un chico de dieciséis anos
que era roquero y tocaba guitarra; a Marcu Iriarte, musico también; a Tito
Falvy, un primo mio que es percusionista. Y con Douglas Tarnawiecki, un músico
joven que viene de una familia con una larga tradición en la música; y con
Stojan Vladich, un bailarin de danza moderna que estudió en la escuela conmigo
y que fue el unico amigo que hice allí y hasta hoy lo sigue siendo. Stojan era
un bailarin extraordinario y con una gran capacidad como coreografo. Después se
fue a Costa Rica, donde es hoy muy famoso. Él fue el protagonista y además
el coreografo del montaje.
Con Stoyan y con Tarnawiecki formamos un equipo de dirección rnuy bueno
desde el principio. Nosotros planeábamos el montaje y veníamos a los ensayos
con todo armado: música, coreografïa, actuación. En Miraflores había una sala
llamada el Corral dc Comedias, que hoy día es el Teatro Británico. No había
butacas, sino sillas vienesas. Era un antiguo restaurante, que después se
volvió cine. Ahí se hacía un teatro más o menos comercial y tradicional. Edgar
Guillén y Roberto Moll acababan de presentar Ejercicios para cinco
dedos, dirigidos por Ernesto Cabrejos, y con la participación de la
administradora del Teatro, Gaby Burneo, quien era muy amiga de uno de los
mecenas de Arena. Le hablé sobre nuestro espectáculo, le comenté que ya lo
teníamos listo, y me dijo:Justamente la compañia que estaba programada no va a
entrar, así que tengo dos semanas libres. Con mi amiga Soledad Mujica hemos
vendido todas las entradas para la primera semana. Nos hemos ido a donde los
amigos, asi como a todas las empresas habidas y por haber. 0 sea, que antes de
estrenar teníamos vendidas las entradas para la primera
semana.
El éxito fue tal, que el día domingo ya teníamos páginas enteras en
los principales diarios. Los críticos
más importantes escribieron sobre nosotros, así que a la siguiente semana fue
apoteosico. Entonces viene esta señora y me dice: Se canceló el contrato de una
compañïa. Tienes un mes más. Estuvimos ahí no un mes mas, sino dos. Teníamos el
éxito que yo jamás soné. Yo lloraba el día del estreno, encerrado en el
camerino, pues no me lo esperaba, no era algo previsto en mi vida. Era muy
extraño ver que el público te aplaude todas las noches. Que los espectadores
nos esperaran después de la función para comentarnos la obra, era algo que a mi
me conmovía mucho.
Ver además a jóvenes fans que venían a ver el montaje dos, tres, cuatro veces.
Recuerdo un Chico que me dijo: Ya voy por veinticinco veces. El último dia los
chicos del club de fans se habían subido al segundo piso, y de repente tiraron
globos, serpentinas, picapica. Esa noche se armó una fiesta. Bajamos a la
platea a cantar con el público. Fue tal el éxito, que la Asociación de Artistas
Aficionados nos dio um mes en su local en el centro de Lima. Teatro repleto
también. De ahí nos fuimos a la Alianza Francesa de Lima, quince dias más. Así
fue Tu País está Feliz. Pioneros llamo yo a aquellos actores. No
los llamo generación porque yo no los enseñé. Hicimos algunos ejercicios para
la obra, pero no como una experiencia pedagógica, sino artística. Por eso llamo
los pioneros de Cuatrotablas.
Dejen me leerles esta carta, no pensaba
hacerlo, pero cuando la conciencia habla, es porque el corazón se debe de
partir:
Querido Antonio
Hace unos dÍas hicimos la función número
100 de “Tu País está Feliz”. Considerando Lima y un mes que suspendimos (por
Navidad) esto es algo inusitado, raro. Considerando además que no éramos un
grupo (la decisión de organizarlos como tal y ponerle nombre surgió recién en
diciembre) y todos primerizos, nos demuestra que fue un éxito extraordinario.
Así pues aparte de todos los elementos que colaboraron en el mismo el más
importante sin duda alguna has sido tú: ANTONIO. ¿Por qué este prólogo? No sé,
pienso que he perdido la facilidad de escribir, me es más fácil hablar y
necesitaba un pretexto para empezar. ¡Gracias Antonio! Acá se te quiere mucho.
Nos dio una gran alegría tu libro. Recién lo pude recoger, hace dos días que me
avisaron de la AAA. Resulta que estuve muy alejado de ahí. La última temporada
fue en la Alianza Francesa y en el circuito de playas durante todo el verano.
La función 100 fue en homenaje a los
cachimbos de la Universidad Católica. Casi nos matan de euforia. Fue
indescriptible. Así pues, como te dije el grupo se ha organizado, se trabaja
arduamente, inflexiblemente. “Tu País está Feliz” ha sido la causa de mucha
reflexión, de muchos cambios. ¡Gracias Antonio! nuevamente. He empezado a
“pensar” y aunque “dude” mucho sigo haciéndolo. Trato de descifrar la carta de
Manucho en tu libro y pienso tambén en una ilusión mía de hace un tiempo y de
cómo ésta ilusión de mí mismo, la traje abajo; la destruí para empezar a
construir una nueva ilusión; pero esta vez mía día a día, hecha a golpes,
inexorablemente. Gracias Antonio! y perdona que te utilice tanto,!yo sé que tú
me entiendes! Me siento bien. Ya no hay paz en mí; pero me siento bien con ésta
lucha. Es mejor ahora. Son muchas las angustias cuando se conoce la raíz de
ellas. Ya sé qué las provoca. Conozco el mal y aunque es “casi” incurable
buscaré el remedio. ¡Y así nació Cuatrotablas”! del encuentro de “una
angustia”, con otras angustias!
¿Y por qué ese nombre que según especialistas
y conocedores profundos de la naturaleza humana lo encuentran muy parecido con
“Rajatabla”? Puede ser. Nosotros sólo sabemos que lo bautizó mamá. No
había nombre. Y es tan fregado poner nombres. Es mejor no llamarse ¿no crees?
bueno, sucedió que mi mamá dijo: ¿no fue sobre cuatro tablas que actuaron en su
primera función fuera de la sala de teatro? -¡Sí! – y así quedó -. Y así se
llamará.
(…) Ésta es una experiencia, la hemos
hecho nuestra, es nuestra particular manera de trabajar, nuestros nuevos puntos
de vista. (…)
(…) Estamos organizando un plan de
acción que finalizará antes de ir al Ecuador con “Tu País…”, “Oye” y la nueva
obra “La ojotas porfiadas” que empezamos a trabajar en mayo. De ahí (de Quito)
iremos a Panamá y Costa Rica. (…)
En realidad todos los integrantes lo
son:
Hilda
Collantes (…) actriz
Marco
Iriarte (...) guitarrista
Jorge
Quiñé Bernizon (…) bajo, guitarra
Lucho
Nieto (...) actor
Oscar
Lozano (...) actor
Carlos
Cueva (...) actor
Estela
Ugarte (...) actor
Alberto
Chávez Noriega (“Chino”)
(...) actor.
Como
ves, Antonio , todos respondemos a tus rasgos y características… necesitan de
compañía, de comprensión y cariño. 9 angúsitas que parece serán 10 con la
inclusión dePepe Cáceda, (…) especie de asistente infiltrado. Así juntos
esperamos hacer mucho.
(…) Aquí estamos para ti en cualquier
momento.
Te queremos
Yo vengo de país en el cual el Estado, creo la
escuela Nacional de Arte Escénico(ENAE), luego Instituto Nacional Superior de
Arte dramático (INSAD) y finalmente Escuela Nacional Superior de Arte Dramático
(ENSAD); mas que, como un proyecto por convicción o como parte de una política
cultural, por un exabrupto, un accidente, un descuido de la clase dominante y
que a través de los años sus gobiernos no han sabido como “deshacerse” de ella.
La Escuela siempre ha sido un problema para los gobiernos ,
a ellos nunca les ha interesado invertir en la cultura, menos en el teatro.
Para todos los gobiernos, el teatro fue una actividad inútil y cuando no, utilizable. Un ejemplo , el
gobierno militar (1968-1978); que impulso al teatro Nacional Popular , con los
testaferros culturales de siempre; pero que no revirtió en el desarrollo del
movimiento del teatro moderno e
independientemente en el Perú, mas bien hizo todo lo posible para impedirlo. No
se sabe de ninguna inquietud cultural y menos artística de los últimos cuatro
presidentes del Perú, hasta hoy.
La existencia y superviviencia de la ENSAD, ha dependido del
entusiasmo que le pusieron muchos colegas que les “toco” por casualidad dirigir
los destinos de esa institución. Hasta hoy es un claro ejemplo del desprecio
absoluto del Estado por las artes teatrales en el Perú. Sin exagerar se puede
considerar, como una estafa del Estado a las inquietudes de las juventudes
aficionadas al teatro que confían en que
éste les pude ofrecer “una profesión rentable, con valor oficial, con un
mercado asegurado y digna de un país con
una extraordinaria tradición de teatro moderno”.
En Colombia, por Ejemplo el “Festival Internacional de
teatro de Bogota” le da un respiro al país que se encuentra en una guerra civil
devastadora desde hace más de treinta años. Igual en Caracas, Venezuela, un
pueblo culturalmente joven en el buen sentido de la palabra, sin una tradición
cultural como la del Perú y sin una cultura milenaria como la andina pero en un
momento crucial de su historia, impulsa gracias al auge económico producto de
su riqueza petrolera, a Carlos Giménez, argentino nacionalizado venelolano, el
cual logra reunir en un festival mundial de teatro hecho a su medida a varias
genraciones teatrales de América.
Es allí, en 1974 , en
el “Tercer Festival Internacional de Teatro de Caracas” en que
Cuatrotablas toma contacto con la mas
extraordinaria corriente de teatro moderno del mundo: la escuela grotowskiana,
que se encuentra representada por Joao Motta y
el grupo A Comuna de Portugal con su espectáculo “La cena” André Gregory y su
grupo el Manhattan Project de Nueva York con su versión revolucionaria de “Alicia
en el país de las maravillas”; y el gran teatro STUD de Cracovia, Polonia.
Estábamos viendo a los más fieles herederos de la escuela de
Grotowski, ese gran innovador reconocido mundialmente en los años 70. Estábamos
viendo los resultados de una búsqueda nueva, un discurso moderno del teatro,
que escapaba a todos los cánones tradicionales y a todo lo que habíamos visto
hasta el momento y que además se nutria del teatro mas antiguo del mundo. Lo
decía el mismo Grotowski, “no estoy buscando nada nuevo, sino algo muy antiguo
y que hemos perdido.”
A partir de allí se inicio la gran pregunta, ya no bastaba
hacer un teatro moderno, que rompiera con todo lo establecido, había que ir mas
allá, hacía la gran revolución teatral, a una revolución que cuestione el viejo
oficio del actor, su esencia tradicional:¿Cómo hacerlo? Teníamos que hacer un
teatro que rompiera con los automatismos cotidianos de nuestros propios cuerpos,
de nuestras propias voces, es decir otro acto de independencia; liberarnos de
nosotros mismos. La realidad nos confrontaba con nuestros cuerpos mecánicos,
voces mecánicas, que dependían de nuestras emociones y nuestros impulsos. Y ¿Qué pasaba cuando no estábamos
dispuestos a trabajar con nuestras emociones, o estábamos cansados y hartos de
nosotros mismos? Necesitábamos entonces entrar al discurso del conocimiento, ir
más allá.
Necesitábamos un método y una técnica que nos hiciera
independientes de nosotros mismos, de nuestro voluntarismo y nuestras buenas
intenciones. Que nos llevara al conocimiento de nuestro cuerpo y de nuestra
voz. Que nos evitara depender de nuestro animo para trabajar, que nos
convirtiera en verdaderos profesionales capaces de manejar una técnica para
trabajar aún cuando nuestro ánimo no estuviera presente. Una disciplina que nos
impidiera “el dejarnos llevar por las pasiones”. Un rigor para controlar
nuestros pensamientos y sentimientos y que fueranlas técnicas , que nos lleven
a ser seres verdaderos y profesionales. No
una técnica utilitaria, sino una técnica para comprender. Comu un buen medico y
un buen deportista. Este fue el sueño de stanislavski y el de Brecht, un teatro
hecho por verdaderos artistas. Había que cambiar al actor para que el teatro cambie.
(Se para de pronto)
No me entienden, déjenme revelar en mí al discípulo
( Se transforma, se revela)
-¿Cual es tu nombre?
Tomas Richards
-¿Que pasa Tomas?
Pasa el Verano
Ese verano, justo antes de marcharme a Italia, recuerdo que
mi padre se burlaba de mí a costa
de mi inminente viaje a Europa. Hacía poco tiempo que había
dejado el saxofón, un
instrumento que había estudiado seriamente durante siete
años, y había empezado a practicar
con la flauta japonesa shakuhachi. Cuando metí el
instrumento de bambú en la mochila, mi
padre me dijo: «¿Así que te vas tocar la flauta por los
montes, eh?». En ese momento su
comentario me pareció una burla normal de padre a hijo. Sólo
un tiempo más tarde podría ver
la verdad que se escondía detrás de su guasa: el peligro que
él intuía de que yo me convirtiera
en un diletante, alguien que va a la deriva de aquí para
allá sin confrontarse con la necesidad de
un oficio, alguien que se enfrenta a la vida sin
responsabilidad. En ese momento, sin embargo,
no di importancia al chiste de mi padre. Me parecía que
simplemente se encontraba inmerso
en las superficialidades de mi
padre. Me parecía que simplemente se encontraba inmerso
en las superficialidades de la vida normal, de manera que
seguí mi camino sin preocuparme
más de esa cuestión. No me esperaba que justamente las
características por las que Grotowski
me atacaría con dureza durante el trabajo en Botinaccio ese
verano fueran el diletantismo y el
comportamiento «turístico».
Grotowski daba el taller en una vieja villa en lo alto de
una colina en un bosque de la Toscana.
Ese corto pero denso periodo de trabajo significó un bofetón
necesario, fatal para mi ego. El
tema tratado: diletantismo frente a maestría.
El trabajo en las sesiones se centró en la creación de
"mistery plays", piezas individuales de
corta duración con una estructura repetible, como mini representaciones
unipersonales. La
presencia de una
canción muy antigua tenía una gran importancia en las «mistery plays»; debía
ser una canción que recordaras de la infancia, por ejemplo,
o que tu madre cantase. Primero,
debías recordar la canción: no «Cumpleaños feliz», ni
«Kumbaya», ni una canción de la radio,
sino una canción antigua; debía tener raíces. Era como si
Grotowski intentara habernos
redescubrir las conexiones personales que pudiésemos ya
tener con la tradición, a través de las
canciones que nos habían cantado dé niños"'
En primer lugar, vimos las «mistery plays» de los asistentes
de Grotowski: especialmente la
de Du Yee Chang me dejó una fuerte impresión. Sentí como si
algo de su alma hubiese quedado
al desnudo en esa acción. Fue intenso y le admiré mucho por
la manera en que su cuerpo y su
voz se habían convertido en uno solo. Aunque no entendí nada
de su «mistery play», ya que la
canción era en coreano (él era coreano), recibí algo y le
creí por completo.
Me propuse llegar yo mismo a ese mismo nivel de intensidad.
Para conseguirlo pensé que
debía basar mi «mistery play» en un recuerdo muy importante
de mis primeros años de vida.
Me acordé de una canción que mi madre me cantaba siendo
niño, una canción de los esclavos
negros de América. Eso era lo más parecido a una canción
tradicional a lo que yo podía llegar.
Entonces me dispuse a hacer el primer bosquejo de mi
«mistery play». Para mi presentación
escogí un lugar fuera de la villa, un claro en el bosque,
con la esperanza de que aportara buena
atmósfera.
Para construir la «mistery play» recordé un juego de mi
infancia en el que mi padre bailaba,
conmigo encima de sus pies. Hice algo parecido a un bastón
ritual con hojas enganchadas. En
mi imaginación, ese bastón representaba a mi padre. Cogería
el palo y bailaría con él como si
fuera mi padre, simulando que bailaba encima de sus pies.
Eso lo haría al mismo tiempo que
cantaba la canción diversas veces. Luego clavaría el bastón
en un montón de piedras, cosa que
representaba para mí el entierro de mi padre. En realidad,
mi padre no estaba muerto, pero ese
entierro simbólico representaba la separación entre padre e
hijo. Yo creía que ese tema tan
profundo se vería subrayado por la intensidad de mi ejecución.
Así pues, mi estructura estaba
completa, y en lo que se refería al resto, vertería mi alma
en ello a través de la canción.
Cuando llegó el momento de presentar mi primer esbozo, me
puse tremendamente
nervioso. No sé si grité la canción, pero todo lo que hice
fue confuso; no vi ni oí nada. Tras acabar, y como me sentía agotado, creí que
debía haber realizado algo bastante intenso.
Entonces, de la boca de Grotowski salieron las fatídicas
palabras que se convirtieron en el
leitmotiv de las sesiones de trabajo de ese verano: «Por
favor, repítelo». La prueba contra el
diletantismo.
Por Dios, ¿cómo podía repetir eso ahora? ¿Acaso no veía que
acababa de desnudar mi alma?
No podía tener la fuerza para volver a hacerlo, era obvio
que estaba muy cansado. ¿Cómo
podía armarme de las fuerzas necesarias para repetir la
«mistery play» con la misma intensidad
del principio? Pues bien, lo intenté y me sentí todavía
peor. Eliminé una de las repeticiones de
la canción para ahorrar fuerzas, e hice todo lo posible para
llegar a la misma intensidad del
principio. Yo sabía que la impresión que le haría a
Grotowski se basaría en mi capacidad para
hacer de nuevo exactamente las mismas acciones que había
hecho la primera vez. De manera
que mientras mi cuerpo jadeaba, intentando recrear la
intensidad física del principio, mi mente intentaba recordar con rapidez lo que
había hecho la primera vez: mi estructura no era tan
precisa, y durante la primera vez, a causa de mi entusiasmo,
había añadido algunos elementos
nuevos que no había practicado con anterioridad durante los
ensayos. En ese momento,
mientras repetía la «mistery play» por segunda vez, intenté
desesperadamente recordar esos
nuevos elementos improvisados, con la intención de ocultar
el hecho de que habían sido
improvisados.
Acabé exhausto. Mi colega de Vale, M., fue el siguiente y
cuando vi su trabajo me sentí muy
satisfecho. Lo que le vi hacer era simplemente tonto v sin sentido,
no percibía ninguna historia
ni ninguna revelación en su trabajo. Era verdad que su
«mistery play» era simple y, en cienos
momentos, creíble, pero yo reía interiormente, dándome
palmaditas en la espalda,
felicitándome por lo profundo que había estado en mi
«mistery play», en comparación con mí
colega. Finalmente llegó la hora del análisis de Grotowski.
Me quedé atónito ante el ataque despiadado que Grotowski hizo a mi trabajo.
Ahora me doy cuenta de que malinterpreté tres
puntos cruciales.
Primero: lo que
yo
entendía como la historia de la «mistery play»
y
lo que entendía el resto de
las personas que la presenciaron podían ser dos cosas
distintas. Asumí ingenuamente que
entenderían lo mismo que yo, que el bastón era mi padre, por
ejemplo. Creí que verían la
historia de un hijo traumáticamente separado de su padre,
una historia compleja, llena de
significado para mí. Pero esa historia no les llegó en
absoluto. Tan sólo me rieron cantar una
canción de manera forzada, «bombear» una experiencia
emocional, realizar una danza
inarticulada con un bastón, y entonces clavar el bastón en
un montón de piedras. Todo esto no
podía más que suscitarles la asociación de un sacerdote
«mambo-jambo» de baja calidad. La
compleja historia de la separación entre padre e hijo nunca
les llegó. La primera lección que
comprendí de las críticas de Grotowski fue que la historia
que les llega a los que miran no es
necesariamente la misma que el actor percibe en su
imaginación. Y en esa situación, como
actor y al mismo tiempo como director, era mi
responsabilidad crear
conscientemente la historia que ellos debían recibir.
Segundo: estaba utilizando «símbolos» de forma errónea. En
lugar de llevar a cabo acciones
concretas, las representaba de manera simbólica, asumiendo
que los que miraban entenderían
el símbolo del mismo modo que yo. Por ejemplo, el bastón
personificando a mi padre: no había
ninguna manera de que pudiesen llegar a entenderlo. Había
sustituido las acciones por
símbolos. En lugar de reaccionar ante la presencia de mi
padre delante de mí con una línea de
acciones, recordando fielmente lo que yo hacía cuando
bailaba sobre sus pies, reencontrando
nuestro comportamiento físico preciso y los detalles del
contacto del uno con el otro, yo le
había representado simbólicamente con un bastón y había
intentado «bombear» mis
emociones para transmitir una idea: la separación traumática
ende padre e hijo. Había
construido mi «mistery play» con símbolos que no eran
comprensibles y había «bombeado»,
luego, de mi interior una «emoción épica» ligada a un
acontecimiento pasado.
Tercero: pensé que el público experimentaría la misma, por
llamarla así, intensidad que yo
sentí durante la ejecución, que ellos también experimentarían
esa «emoción épica». No
entendía que a menudo me convencía a mí mismo de que había
«sentido algo», cuando en
realidad todo lo que había sentido era la excitación de los
nervios debida al hecho de que
estaba «actuando» delante de alguien. En otras palabras, había confundido la
agitación de los
nervios por emociones verdaderas; había evitado el verdadero
trabajo práctico y había
intentado «bombear» un estado emocional. En su conferencia
de Lieja (1986), Grotowski dijo:
Normalmente, cuando un actor piensa en las intenciones,
piensa que
se traía de «bombear» un estada emocional de dentro de sí.
No es eso. El estado emocional es muy importante, pero no depende de la
voluntad. No quiero estar triste: estoy triste- Quiero amar
a esa persona: odio a esa persona, porque las emociones no dependen de la
voluntad. De manera que quien intenta condicionar las
acciones a
través de los estados emocionales crea confusión.
A menudo, Grotowski
nos hacía dos preguntas cuando analizaba el trabajo de alguien. La
primera: ¿qué habéis comprendido? Entonces, las personas que
habían presenciado el trabajo
decían lo que habían comprendido. Luego, a la persona que
había hecho la «mistery play» se le
pedía que contara la historia real que había intentado relatar.
De esa manera podíamos ver
hasta qué punto el actor había tenido éxito al explicar su
historia. La segunda pregunta: ¿os lo
habéis creído? A veces, una «mistery play» podía funcionar
cuando, a pesar del hecho de que
no la entendiéramos, habíamos creído lo que había hecho el
actor, y en consecuencia su
trabajo nos había hecho sentir algo o habíamos recibido algo
de él. Alguien decía: «No lo he entendido, pero me lo he creído», y entonces se
podía decir que la «mistery play»'iba por el
buen camino.
En el análisis del primer esbozo de mi «mistery play» no
sólo Grotowski me atacó, sino
también las otras personas participantes en el taller.
Resultó que ni la habían entendido ni se la
habían creído. Me quedé absolutamente atónito, creía que
verdaderamente había revelado
algo. No veía que, de hecho, estaba intentando alcanzar las
estrellas sin escalera. Había sido
muy mimado y me sentía convencido de mi talento. En esa
época no aceptaba el trabajo duro y
el sacrificio necesarios para llegar a verdaderos
resultados; creía que la excelencia debía llegar
por sí sola.
Me quedé todavía más perplejo cuando todos, incluido
Grotowski, alabaron el trabajo de mi
amigo M. Según mi percepción, M. no había revelado nada
profundo. Sin embargo, todos
afirmaban que le habían creído. Ese parecía ser para él el
criterio para tener material
en el que
podía empezara trabajar.
La «mistery play» de M. había sido un ejercicio simple y
creíble, una
base posible en la que podía empezar el trabajo de
construcción. Eso no podía comprenderlo todavía: «¿Construcción?".
Grotowski me envió al punto de partida para que pusiera en
claro mi «mistery play». Debía
definir la situación: ¿Que estoy intentando hacer? ¿Hay
conmigo un compañero invisible?
¿Dónde se sitúa ese compañero en el espacio? ¿Qué era
exactamente lo que había hecho con
él? Todas ellas, preguntas simples y prácticas. Grotowski
insistía en que resolviera esos
pequeños problemas esenciales, pero yo no estaba satisfecho
todavía. Yo creía que mi
“
mistery
play
” no
había funcionado (no por falta de detalles, de detalles
veraces) porque no había
encontrado todavía la historia honda y profunda, el justo
recuerdo que revelar.
Después del
análisis, en un primer momento intenté seguir el consejo de Grotowski, trabajar
de un modo preciso y detallado, como me había explicado. No
me gustaba demasiado, sentía
que eso ahogaba mi creatividad. Así pues, habiendo decidido
que la historia misma debía ser cuestionada, busqué en mi memoria y encontré lo
que yo consideraba un momento de mi vida
más verdadero. Cambié el tema de mi «mistery play». Con eso
rompí una regla que después fue
siempre utilizada en mí trabajo futuro con Grotowski: al
estructurar una pieza tienes derecho a
desechar algo sólo si ya has encontrado
en concreto
algo mejor.
El nuevo tema que
intenté plasmar en mi «mistery play» era un recuerdo de infancia en el que
yo estaba dentro de mi parque de juegos. Quería que mi madre
me sacara del parque. Decidí
que me arrodillaría en el suelo, asumiendo que ese
arrodillamiento indicaría mi situación a los
que miraran. No creí necesario recuperar mi comportamiento
físico con exactitud: en cualquier
caso, si me arrodillaba debían ser capaces de comprender que
yo me encontraba dentro de un
parque de juegos y que era muy pequeño. Trabajé entonces en
todos los detalles penosos.
Intenté imaginarme por dónde entró mi madre en la
habitación, definí el espacio escogiendo un
lugar para la puerta. Entonces, ¿por qué entró en la
habitación? Intentaba responder preguntas
precisas. Ella entra. La sigo con la mirada por toda la
habitación, intentando llamar su atención.
Se acerca. Con un impulso hacia ella le pido que me coja en
brazos. Con ese impulso empezaba
a cantar mi canción de esclavos. A mitad de la canción ya la
había convencido para que me cogiera en brazos, de manera que empezaba a
levantarme de las rodillas. Con ese «levantarme
de mis rodillas» asumí que los que miraran la pieza
entenderían que estaba siendo cogido en
brazos por mi madre. No pensaba que la historia pudiera ser
más clara.
Durante unos días trabajé en esa estructura, pero después me
harté, me impacienté. Todo
ese trabajo tan detallado me parecía estúpido: era evidente
que el tema no tenía ningún valor.
Ai principio, cuando había improvisado la línea de las
acciones, había experimentado toda clase
de sensaciones genuinas, pero en ese momento, al repetirlas,
se habían vuelto áridas, parecían
haber muerto. Estaba convencido de que ese nuevo tema
tampoco debía ser aún el apropiado,
al no ser suficientemente poderoso para captar mi interés.
Me sentía tan aburrido al trabajar en esos detalles... Cada
vez que me ponía a ensayar me
entraba sueño, una ola de cansancio se me echaba encima. Me
deprimí. «Este aburrimiento -
pensaba-, debe venir del hecho de que mi historia no es
interesante.» No me daba cuenta de
que simplemente estaba sucumbiendo a la primera ola
descendiente que me empujaba a salir
del camino, que me impedía cumplir mi tarea.
También me convencí a mí mismo de que el problema radicaba
en la canción. ¿Cómo se podía
esperar de mí una canción tradicional? Mi familia no era
religiosa, y en eso eramos muy
americanos. No tenía ninguna tradición, ¡por supuesto que no
sabía buenas canciones antiguas!
¿Cómo podía crear una «mistery play» llena de significado
sin una canción verdadera? Sentía
celos de los participantes europeos que conocían tantas
canciones preciosas: si cantaban esas
canciones simplemente, a menudo algo mágico tenía lugar.
Con esa lógica decidí que la única manera de proceder era
componer mí propia canción.
Debía tan sólo asumir la responsabilidad de crear mi propia
«canción tradicional». Recordé la
primera melodía que compuse en un piano cuando era niño y,
utilizándola como base, creé una canción, entrelazándola con la forma melódica
con que mi madre me solía llamar de lejos. De
esa maneja compuse mi canción de forma que se conectara con
mis primeros años de vida.
Esta vez mi «mistery play» duró alrededor de un cuarto de
hora, aunque se nos había pedido
claramente que no fuera más largo de dos o tres minutos.
Empezaba cantando, acurrucado en
un rincón. Luego me precipitaba al centro del espacio y
ejecutaba una danza intensa durante un
largo rato. En un determinado momento bailaba de manera más
suave con la camisa abierta,
recordando con mi cuerpo el modo en que mí madre solía
bailar por nuestra casa enfundada en
una camisa larga, cantando suavemente: «Soy un pajarillo
desnudo, soy un pajarillo desnudo».
Cuando llegó el momento de presentar la «mistery play» ante
Grotowski y el resto, me sentía
electrizado. Estaba seguro de que mi canción resolvería el
problema y sería una revelación para
todos; probablemente ni siquiera llegarían a descubrir que
no se trababa de una verdadera
canción tradicional. ¿Qué enfoque podía ser más adecuado
para mí, un americano, un niño sin
tradición?
Hice mi «mistery play». Siguió un gran silencio
mientras iba a sentarme. En ese silencio
reconocí mi éxito. A continuación se oyó un sonido extraño,
mi amigo M. estaba llorando Empezó suavemente y gradualmente su llanto se
convirtió en sollozo. Le caían verdaderamente
las lágrimas de los
ojos. Incluso llegó a desplomarse, recostando la cabeza sobre el regazo de la
chica que tenía al lado. Estaba llorando de verdad. «Dios
mío -pensé-, mi "mistery play" debe
de haber sido realmente buena. M. está incluso llorando.» Me
sentía en el cielo: una de las
personas que había estado mirando había tenido una verdadera
experiencia catártica.
Entonces de repente, M. dejó de llorar v se levanto. Su
llanto había sido el comienzo sorpresa
de su nueva «mistery play»; no tenía nada que ver en
absoluto con mi trabajo, era parte del
suyo. Me quedé destrozado. Me había equivocado por completo.
Miré frenéticamente las caras
de los demás a mi alrededor para ver si podía reconocer mí
éxito en sus ojos, pero todos
estaban ya absortos observando el trabajo de M.
Bajamos a la cocina para una pausa y por aquel entonces me
había convencido de nuevo a mí
mismo de mi triunfo. Mientras preparaba mi tentempié me
sentía radiante de autosatisfacción.
Y entonces he aquí que llega Grotowski. Camina hacia mí,
sonriendo: «Oh, debo de haberlo
hecho bien -pienso- ¿Se está acercando... a mí? Sí. Ahí
viene». Y con una gran sonrisa, me dijo:
«¡Ha sido horrible! ¡Ha sido increíblemente horrible! No
creo haber visto nunca nada tan
malo», y se fue. Mientras hablaba no había dejado de sonreír
en ningún momento, casi al borde
de la risa. Me quedé hecho trizas. Mi ego no había recibido
nunca un golpe semejante. No lo
podía entender. Sucumbí a un desánimo total.
Más tarde, en su análisis, Grotowski dijo que las canciones
no deben ser improvisadas.
Creo
que se me acusó de ser completamente falso en mi «mistery
play», nada era creíble ni
comprensible. Dijo que en lo que había hecho no había nada
de valor, a excepción de dos
pequeños momentos: el primero era en el rincón, cuando
empezaba a cantar muy suavemente,
pero en cuanto había aumentado el volumen, había perdido su
valor; el segundo fue cuando,
con la camisa abierta, recordaba con mi cuerpo la manera de
bailar de mi madre. Dijo que si él
estuviera trabajando en esa «mistery play», lo desecharía
todo excepto esos dos pequeños
momentos y los exploraría para ver qué contenían.
Me atacó por ser un «turista». En la terminología de
Grotowski, un «turista» es alguien que
viaja por el mundo sin raíces, una persona que ya de un
sitio a otro de manera superficial. Un
artista también puede trabajar «turísticamente»: adicto al
escalofrío de las primeras
improvisaciones, no nene la paciencia para trabajar en la
estructura. Se aburre cuando sus
nervios no escuecen, y lo descarta todo para buscar una
nueva proposición que vuelva a excitar
sus nervios. Esta clase de artista pasa de un primer esbozo
a otro primer esbozo sin jamás cavar
en profundidad, sin explorar ni un solo terreno por
completo. El arte verdadero, dijo Grotowski,
es como una plomada que no se mueve de un lado a otro. Al
empezar a trabajar en una
«mistery play» lo difícil es encontrar la canción justa, y
luego la historia justa que va con la
canción. Pero una vez encontradas harán falta muchos, muchos
esbozos y trabajo duro,
paciente para llegar a una estructura de cierta calidad.
Grotowski señaló que el proceso no es
algo fácil y que los frutos tan sólo, y quizás, aparecen al
final de un largo camino. Al no haber
desarrollado el primer esbozo de mi «mistery play», yo había
trabajado «turísticamente». No
había clarificado mi primera propuesta. Me impacienté al
enfrentarme al trabajo técnico y,
como no lo encontraba inmediatamente gratificante, cambié de
tema e incluso llegué a
improvisar una canción para tenerla sensación de «novedad»,
justificando mi «turismo» con
una supuesta falta de tradición. Grotowski me indicó los dos
fragmentos en los que creía que
debía concentrarme y me mandó de nuevo a trabajar.
Acostumbrado en mi vida al éxito inmediato, no podía
entender mi dificultad actual.
Normalmente no tenía que trabajar tanto; la creatividad
solía manifestarse de manera natural,
sin grandes esfuerzos. Pero ahora el trabajo me parecía
inmenso y duro. Empecé a ponerme
paranoico, pensando que no le caía nada bien a Grotowski.
Llegados a este punto me gustaría apartarme del curso de mis
recuerdos para hacer una
observación sobre las críticas de Grotowski. Cuando empecé a
trabajar con Grotowski, pensaba
que sus asistentes eran intocables, que no podían hacer nada
mal. Ése no era el caso en
absoluto. En realidad, exigía más de sus asistentes que de
nosotros, los participantes. Los
colocaba en una situación de desafío aún mayor. Cuanto más
estrechamente trabajabas con
Grotowski, más esperaba él de ti, más tenías que luchar para
mantener el nivel que ya habías
alcanzado y avanzar hacia nuevos descubrimientos. Muchas
veces criticaba despiadadamente el
trabajo de sus asistentes si habían conducido un fragmento
del trabajo mecánicamente,
reemplazando el proceso verdadero por una forma vacía. Ponía
a prueba a todos los que le
rodeaban, exigiéndoles su nivel personal más alto. Grotowski
no me atacaba sólo a mí, atacaba
donde fuera que percibiera un descenso de la calidad. Pero
en ese momento, me tomé
personalmente todos sus ataques. Pensaba que debía de sentir
una severa antipatía hacia mí.
Volví a mi «mistery play» y me las apañé de nuevo para
convencerme de que todavía no había
encontrado el tema idóneo. Y volví a cambiar de tema. Esta
vez escogí el tema de mi abuela
ciega. Basé mi nueva «mistery play» en sus visitas a la
iglesia para rezar por el doctor que la
había dejado ciega al recetarle una medicación errónea.
Cuando empecé a explorar con mi
cuerpo la corporalidad de mi abuela, empecé a sentir su
presencia y me dejé llevar por ese
sentí miento que tanto le gusta al -turista-: el escalofrío
de la primera improvisación. Por aquel
entonces ya había oído lo suficiente a. Grotowski como para
saber que debía trabajar en los
detalles precisos, de modo que me puse a construir la
iglesia en la sala de trabajo, a conocer el
emplazamiento de todos los objetos imaginarios. Recordé
entonces su cuerpo con el mío, cómo
caminaba y cómo, siendo ciega, avanzaría a tientas hacia el
altar. Pero una voz empezó a hablar
dentro de mí, me decía que me estaba volviendo a comportar
como un «turista», yéndome de
lado. La mayor parte de los otros participantes en el taller
ya estaban en el tercer día de ela-
boración de la misma «mistery play» y yo todavía estaba
explorando los esbozos iníciales. De su
trabajo, pude ver que lo que Grotowski había dicho sobre la
construcción era cierto. Al
principio, muchas «mistery plays» parecían simples y
aburridas, pero-a la tercera o cuarta elaboración percibía ya en ellas una
calidad sorprendente e inesperada: las composiciones se
habían vuelto más interesantes a medida que los actores
habían trabajado en profundidad en
un tema. Empecé a tener miedo de la siguiente demostración,
previendo que aparecería como
un completo «turista», sin paciencia ni técnica, alguien que
deambula por el mundo como un
vagabundo, sin ningún objetivo, evitando continuamente
cualquier responsabilidad verdadera.
Cada vez estaba más deprimido. Mi amigo M., dándose cuenta
de mi estado, llegó incluso a
darme unas vitaminas especiales, con la esperanza de que me
darían algo de fuerza. Entonces,
un día, en la cocina, Grotowski me dio un pastelito, sin que
pareciera haber ninguna razón
especial para ello. Me puse muy contento. El solo el hecho
de que me hubiera dado un pedacito
de pastel que había traído de Florencia me hizo
tremendamente feliz. Había sido un regalo
completamente inesperado. «Después de todo, no me odia»
pensé.
Y bien, en su siguiente análisis supe por que me
había dado el pastel. Me dijo que me
encontraba en una situación muy difícil. Había estado yendo
por la vida pasando de una
explosión a otra y si seguía viviendo de esa manera pronto
me quedaría sin fuego interior, sólo
con cenizas. Me dijo «Todavía tienes un pequeño fuego, muy
pequeño, pero está a punto de extinguirse por completo. Tus posibilidades de
triunfaren el teatro comercial son muy pocas.
No encajaras fácilmente en ninguna categoría, y cuando
tienes la cara relajada, tus rasgos
faciales, con el labio superior más delgado que el inferior,
dan la impresión de que estás
haciendo pucheros. Por esa razón -siguió diciendo-,
probablemente no te contratarán para el
cine, aunque nadie te dirá que esa es la razón, o ni
siquiera lo sabrán ver ellos mismos. Tu cami-
no será muy difícil, y no hay casi ninguna esperanza».
Mi única oportunidad, dijo, se encontraba en llevar a cabo
un trabajo increíblemente largo, que
sería como entrar en un túnel oscuro sin saber jamás si
habría luz al final. Entonces y sólo
entonces tendría la oportunidad de descubrir algo. Y ese
descubrimiento dependía del hecho
de que debía ponerme a trabajar, ahora, como si fuera un
viejo campesino, como un viejo
campesino de los tiempos de antes de la llegada de las
máquinas. Debía llevar a cabo todas mis
pequeñas tareas honestamente, sin tener prisa, una detrás de
la otra. Cuando vemos trabajar a
un campesino viejo, decía Grotowski, podemos pensar que es
lento. Una persona más joven
trabaja a su lado, y pensamos que ese joven, con su ritmo
rápido y marcado, acabará más rápi-
do la faena. El joven se apresura, pero al filial del día
vemos que el campesino viejo ha hecho
mucho más, trabajando poco a poco, continuamente, una tarea
tras otra. Gracias a su
continuidad no derrocha nada. El campesino viejo sabe por
experiencia que trabajar
continuamente con un ritmo constante quema menos energías
que parar y volver a empezar,
parar y volver a empezar. Debía encontrar ese ritmo de
trabajo, en el que cada movimiento
economiza y no se desperdicia nada. Me dijo que me había
dado el pastelito el otro día para ver
mi reacción facial. Mi rostro había perdido toda su
expresividad, dijo. O bien era inexpresivo o
lucía una amplia sonrisa, no había puntos intermedios, ni
sombras ni colores. Debía luchar
contra ese problema reteniendo las reacciones extremas para
reencontrar mis diferentes
expresiones naturales. Después de que me hubo dicho todo eso
me sentí completamente
derrumbado. Había hablado con tanta autoridad. Creo que subí
arriba a llorar. Fue como si
hubiera pronunciado una sentencia de muerte. Percibí la
verdad en todo lo que dijo. Mi ego
estaba aplastado, mis ilusiones, hechas añicos.
Poco después de ese análisis, uno de los asistentes me dijo
que personalmente creía que yo
debía ir a Irvine a trabajar con Grotowski durante un año; y
que si a mí me parecía bien, él me
propondría a Grotowski como candidato. Eso me sorprendió
enormemente. Le dije que durante
el trabajo de ese verano no lo estaba haciendo bien, y le
pregunté qué era lo que le hacía
pensar que yo debía ir a Irvine. Me dijo: «Grotowski es
severo contigo sólo porque ve algo en ti.
Si no riera en ti alguna posibilidad, no sería tan duro». Le
dije que no estaba seguro de ser la
persona adecuada para ese trabajo. Me respondió que tan sólo
podría saberlo realmente si
hacía ese trabajo durante un año; sólo entonces podría ver
si estaba recibiendo algo, si era la
persona adecuada para ese trabajo y si el trabajo era
adecuado para mí.
El taller de ese verano estaba programado para dos meses,
pero mi ego se sentía tan
derrotado que no pude quedarme. Me fui después del primer
mes. No mostré la última versión
de la «mistery play» sobre mi abuela. Sabía que había sido
un mero «turista», yendo de un lado
para otro de nuevo para satisfacer la excitación inmediata
de la primera improvisación. No
podía exponerme por tercera vez a quedar como un «turista».
Justo antes de dejar Italia, fui a una conferencia pública
que Grotowski dio en Florencia (1985),
en la que atacó severamente el turismo y el diletantismo en
los artistas. Sabía que se estaba
refiriendo directamente a los problemas que había encontrado
en mí, así como en otros
participantes con quien había trabajado ese verano en
Botinaccio.
Uno de los test en
este ámbito es una especie de etnodrama individual en el cual el punto de
partida es una vieja canción ligada a la tradición
étnico-religiosa de la persona concernida. Se
empieza a trabajar sobre esta canción como si en ella se
encontrase codificada en potencia
(movimiento, acción, ritmo...) una totalidad. Es como un
etnodrama en el sentido tradicional
colectivo, pero aquí es una persona que actúa con
una
canción y
sola.
Entonces, inmediatamen-
te con la gente de hoy se presenta el siguiente problema: se
encuentra algo, una pequeña
estructura alrededor de la canción, luego se edifica
paralelamente una nueva versión, y luego
también paralelamente aún una tercera versión. Lo que
significa que uno se detiene siempre en
el primer nivel, se puede decir superficial, como si la
propuesta fresca excitara los nervios y
diera la ilusión de algo. Lo que significa que se trabaja al
lado, al lado -y no como quien cava un
pozo. Es la diferencia entre el diletante y el no-diletante.
El diletante puede hacer una bella
cosa, más o menos superficialmente, a través de esta
excitación de los nervios de la primera
improvisación. Pero es esculpir en el humo. Siempre
desaparece. El diletante busca «al lado».
[...] No tiene nada que ver con la construcción de las
catedrales, que tienen siempre una piedra
angular. Es la plomada lo que determina exactamente su
valor. Pero con
un
etnodrama
individual es una cosa difícil de realizar, porque van
ustedes a pasar por periodos de crisis. La
primera propuesta: funciona. Luego hay que eliminar aquello
que no es necesario y
reconstruirla de manera más compacta. Pasa por fases de
trabajo «sin vida». Es como una
especie de crisis, de aburrimiento. Hay que resolver muchos
problemas técnicos: por ejemplo,
el montaje, como en las películas. Puesto que deben
reconstruir y re memorizar la primera
propuesta (la línea de las pequeñas acciones físicas) pero
eliminando todas las acciones que no
son absolutamente necesarias. Tienen que hacer cortes, y
después saber unir los diferentes
fragmentos. Por ejemplo, puede aplicar el siguiente
principio: línea de las acciones físicas -stop-
eliminación de un fragmento -stop- línea de las acciones
físicas. Como en el cine, la secuencia en
movimiento se detiene sobre una imagen fija -se corta-, otra
imagen fija marca el inicio de una
nueva secuencia en movimiento. Lo que les da: acción física
-stop- acción física. ¿Pero que
hacer del corte del agujero? En el primer stop digamos que
estén, por ejemplo de píe los brazos
levantados, v en el segundo stop, sentados, los brazos
abajo. Una de las soluciones consiste en
efectuar el pasaje de una posición a otra como una
demostración técnica de habilidad, casi un
ballet, un juego de habilidad. Es sólo una posibilidad entre
otras. Pero en todo caso toma
mucho tiempo realizarlo. También se tiene que resolver este
otro problema: el stop no debe ser mecánico, sino algo como una cascada congelada,
quiero decir que todo el impulso del
movimiento está ahí, pero detenido. La misma cosa en lo que
concierne al stop al principio de
un nuevo fragmento de acción: éste, todavía inmóvil, tiene
que estar ya en el cuerpo, si no, no
funciona. Luego tienen el problema del acoplamiento entre el
«audio» y el «visual». Si en el
momento del corte hay una canción, ¿la canción debe ser
cortada o no? Hay que decidir lo que
es el río y lo que es el barco. Si el río es la canción y el
barco las acciones físicas, entonces
evidentemente el río no debe ser interrumpido: por lo tanto,
la canción no debe detenerse,
sino modelar las acciones físicas. Pero lo más frecuente es
que lo contrario sea válido: las
acciones físicas son el rio y modelan la manera de cantar.
Hay saber lo que se elige. Y todo este ejemplo a propósito del montaje sólo
concierne a la eliminación de un fragmento, pero existe
también el problema de las inserciones, cuando toman un
fragmento de otra parte de su
propuesta para insertarla entre dos stop. Como dije antes,
este tipo de trabajo pasa por
momentos de crisis. Llegan a elementos cada vez más
compactos. Des pues tienen que
absorber todo esto completamente con su cuerpo y reencontrar
las reacciones orgánicas.
Luego tienen que volver atrás, hacia
la semilla
de la primera propuesta y encontrar lo que,
desde el punto de vista de esta motivación primera, exige
una nueva reestructuración de la
totalidad. Entonces, el trabajo no se desarrolla "al
lado, al lado"... sino como con la plomada y
siempre a través de fases de organicidad, de crisis, de
organicidad, etc. Digamos que a cada fase
de espontaneidad de la vida siempre sigue una fase de absorción
técnica.
Ustedes tienen que confrontarse con todos los problemas
clásicos de las
«performing arts». Por ejemplo: ¿pero quien es la persona
que canta la
canción? ¿Eres tú? Pero si es una canción de tu abuela,
¿eres aún tú? Pero si
estás descubriendo en ti a tu abuela, a través de los
impulsos de tu propio cuerpo, entonces no eres ni «tú» ni tu «abuela quien ha
cantado», eres tú
explorando a tu abuela cantando. Pero tal vez vas más lejos,
hacia algún
lugar, hacia algún tiempo difícil de imaginar, donde por
primera vez se
cantó esa canción. Se trata de la verdadera canción
tradicional, que es
anónima. Se dice: es el pueblo quien ha cantado. Pero en ese
pueblo hay
alguien que empezó. Tú tienes la canción, tú tienes que
preguntarte dónde
empezó esa canción. Tal vez era el momento de alimentar el
fuego en la
montaña donde alguien cuidaba de los animales. Y para
calentarse en este
fuego alguien empezó a repetir las primeras palabras. No era
todavía la
canción, era la encantación. Una encantación primaria que
alguien repitió.
Observas la canción y te preguntas: ¿dónde se encuentra esta
encantación
primaria? ¿En qué palabras? ¿Acaso estas palabras ya han
desaparecido?
Quizás la persona en cuestión cantó otras palabras u otra
frase que la que
tú cantas y tal vez es otra persona quien desarrolló ese
primer núcleo. Pero
si eres capaz de ir con esa canción hacia el comienzo, ya no
es tu abuela quien canta, sino alguien de tu estirpe, de tu país, de tu pueblo,
del lugar
donde se encontraba el pueblo de tus padres, de tus abuelos.
En la manera
misma de cantar está codificado el espacio. Se canta
diferentemente en la
montaña y en el llano. En la montaña se canta de un lugar
elevado hacia
otro lugar elevado, por lo que la voz es lanzada como un
arco. Reencuentras
lentamente las primeras encantaciones. Reencuentras el
paisaje, el fuego,
los animales, tal vez empezaste a cantar porque tuviste
miedo de la
soledad. ¿Buscaste a los otros? ¿Esto sucedió en las
montañas? Si estabas
en una montaña, los otros estaban sobre otra montaña, ¿Quién
era esa
persona que cantó así? ¿Era joven o era vieja? Finalmente
vas a descubrir
que eres de alguna parte. Como se dice en una expresión
francesa: «Tu es le
fils de quelqu'un» (Tú eres hijo de alguien). No eres un
vagabundo, eres de
algún sitio, de algún país, de algún lugar, de algún
paisaje. Había personas
reales a tu alrededor, cerca o lejos. Eres tú hace
doscientos, trescientos,
cuatrocientos o mil años, pero eres tú. Porque quien empezó
a cantar las
primeras palabras era hijo de alguien, de algún sitio, de
algún lugar; entonces,
si reencuentran eso, eres hijo de alguien. Si no
reencuentras eso, no eres hijo de
alguien, estás cortado, estéril, infecundo.
Dejé el taller de
Grotowski con la excusa de que mi amigo y yo queríamos ir a ver el
Mahabharata
de Peter Brook en Avíñón. Ni tan siquiera teníamos entradas.
Incluso mi marcha
era turismo, me fui con la esperanza de encontrar un lugar
más cómodo en el que trabajar, un
lugar que tolerase mi adicción a la supuesta espontaneidad.
Partícipe en algunos
talleres con Rena Mirecka, una notable actriz del Teatro Laboratorio; allí,
mi "turismo» no
creó
problemas. Me atrajo ese trabajo con Rena sobre las
improvisaciones. Me
llenaba de vida. Pero después de esos talleres empecé a
sentir que si el trabajo con Grotowski
había sido una pesadilla paterna, quizás corría el peligro
de que mi trabajo con Rena se
convirtiera para mí en un ensueño maternal. Empecé a pensar
que, para mi desarrollo a largo
plazo, someterme a la pesadilla paterna me sería más útil.
Veía la necesidad de
comprometerme en algo, pero todavía no estaba convencido de
que el trabajo con Grotowski
fuera lo más idóneo. Viajé hasta Dinamarca, donde presencié
el ira-bajo del Odin Teatret y me
impactó la composición de sus espectáculos y la precisión de
sus actores. Me impresionó
enormemente y me pregunté si no había encontrado mi lugar.
Entonces, en el Odin vi por
primera vez todas las grabaciones de los espectáculos antiguos
de Grotowski.
Me sentí completamente fulminado. Eran
tan profundos y verdaderos. En las cintas del trabajo de
Grotowski fui testigo de una profundidad de expresión
individual alucinante, y esa corriente de
vida funcionaba milagrosamente dentro de una estructura muy
definida. Grotowski, de algún
modo, trabajaba allí donde la exactitud y la vida humana
convergían en un nivel
inexplicablemente alto. Debía de haber llegado a ese nivel
con sus actores exigiéndoles el mismo
rigor que a nosotros nos había exigido en Botinaccio, y más
aún.
En ese momento decidí ver si Grotowski me aceptaría para
trabajar con él durante un año en
California, tal como me había sugerido su asistente. Mi ego,
sin embargo, estaba indeciso
todavía. Debía razonar con mi ego, diciéndole que de hecho
yo no tenía ninguna disciplina
personal, y si quería conseguir algo en mi vida, esa
disciplina personal me sería necesaria.
Incluso si no llegaba a aprender nada más de Grotowski, iba
sin duda a aprender eso.
Llamé al asistente de Grotowski, y la respuesta que
Grotowski me dio a conocer fue que
podía ir a trabajar con ellos a California, a condición de
que aceptara quedarme allí durante un
año. Acepté.
(silencio con una sonrisa vuelve a si)
Mario Franco delgado-Ser un profesional, dedicarse
completamente al teatro, hacer del teatro un modo de vida.
Era un acto moderno. Independizarse del voluntarismo del
aficionado para ser un profesional, ese era un acto de independencia.
Despojarse de todo lo material para seguir adelante en la búsqueda de lo nuevo.
Nadie deja todo y se sumerge para estudiar en un laboratorio,
dedicar su vida a crear un método, sin ningún tipo de subvención, ni ayuda.
Salvo los amigos que estaban mas cerca y que nos regalaban a veces canastas de
frutas o un sobre furtivamente deslizado por debajo de la puerta. Después
descubríamos que el sobre era enviado por un entrañable amigo de la embajada
cubana en lima. Todos ellos preocupados por el inmenso desgaste, que exigía
nuestra intensa dedicación al entrenamiento físico del actor.
Cuerpos que fueron moldeándose, robusteciéndose,
transformándose, volviéndose hermosos, en la presencia viva del actor.
Consecuencia de la búsqueda obsesiva de un método. Un método que se creo a
partir de un libro, que repetíamos religiosamente. Un libro, que estudiarlo fue
también un acto de independencia y que
al final nos liberó: el libro de Grotowski. Estos cuatro extraordinarios
actores que estaban destinados a recibir la mirada de los maestros fueron Malco
Oliveros, Ricardo Santa Cruz, Carlos Cueva, y Luis Ramírez. Este proceso de
creación del método del grupo se dio
entre 1974 y 1978. Los productos finales “la noche larga” y mas tarde
“Encuentro” y “la parada de la independencia” (teatro de calle), desconcertaron
profundamente a la crítica teatral que no encontraba parámetros validos para
analizar y menos comprender un proceso grupal radical que se fundaba en el
trabajo del actor sobre si mismo. Introspección necesaria, asimilación de las
vanguardias, vida comunitaria, renuncia
y auto-sacrificio, disciplina estoica, rigor extremo, investigación actoral a
tiempo completo. No era vivir del teatro, tampoco vivir para el teatro , era
simplemente vivir en el teatro. Experiencia artística sin precedentes, que se
dio el lujo, al igual que sus maestros, de compartir todos sus tesoros con el
movimiento teatral peruano hacia 1978, en el mítico encuentro de Ayacucho. Hugo
Salazar del Alcázar, fue quizás el investigador teatral que mejor supo interpretar esta búsqueda.
El proceso profundo de investigación y búsqueda que diera
como primer resultado la creación colectiva “la noche larga” (inspirada en “la
cena” del grupo la comuna de Portugal, dirigido por Joao Mota), marcó en
Cuatrotablas el inicio de un nuevo acto en su vida, al transformarse en un
laboratorio teatral , y este acto fue un acto revolucionario en el Perú teatral
de 1974.
Con “la noche larga” fuimos al “IV festival Internacional de
Teatro de Caracas (1976), al encuentro con Eugenio Barba y su ya célebre Odin
Teatret, encuentro que habíamos buscado con impaciencia. Ellos eran una suerte
de “ herederos directos del legado teatral de Grotowski” .Este encuentro
consolidaba el aprendizaje de un método que había de hacerse propio en la
confrontación con nuestras profundas inquietudes que como peruanos, habitantes
de este territorio llamado Perú nos
planteaba día a día una dura realidad ; el la que el artista siempre había sido
una especie de paria, un ser especial , marginal, útil, decorativo y a veces
hasta entretenido.
Nosotros nos proponíamos hacer “el mejor teatro del mundo.”
Nos negábamos a aceptar el cuento del subdesarrollo. Nos sentíamos poseedores
de una herencia cultural de más de 4, 500 años de historia. No nos reconocíamos
como parte de esa colonial herencia mestiza que añoraba a la madre Europa, como
la aspiración de sus ideales artísticos. El subdesarrollo era un problema
mental de nuestra clase cultural dominante y que se nos inyectaba venenosamente
a todos los dominados. Nosotros nos revelamos contra esa ignorancia. Comos
seres modernos nos exigimos lo imposible.
Lográbamos primero en Caracas y en Belgrado (1976) y más
tarde en Munich (1980), que los maestros nos miraran. Eran las miradas de los
maestros que nos impulsaban al intercambio, a la búsqueda del mejor teatro de
Europa. Luego vendría la mirada de los maestros de Oriente. Dejábamos de ser,
los teatros “hambrientos” de América que Carlos Giménez comenzó a alimentar al
comienzo de la década de 1970, ahora éramos teatros que tenían mucho que
ofrecer y que le devolvía el sentido a la vanguardia de un mundo en crisis.
La primera mirada fue la de Eugenio Barba y sus actores en
Caracas. Ellos veían en nosotros sus propios orígenes, su proceso. Un grupo de
actores escandinavos, autodidactas, liderados por un italiano del Sur, se
reconocían en nosotros e iniciábamos así, juntos un largo proceso de encuentros y aprendizajes
que se manifestó críticamente en los “Encuentros de Ayacucho” Cuatro eventos organizados en el transcurso
de veinte años, que nos integro a un vasto movimiento Internacional de teatros
de grupo.
Organizados por Cuatrotablas a través de sus seis ultimas
generaciones “ Ayacucho 78” lo organizo Carlos Cueva, Luis Ramírez, Malco
Oliveros, Ricardo Santa Cruz y los miembros de la segunda generación José
Carlos Urteaga, Marittza Gutti, Pedro Vega y Nicola Gherke Elschner.
Nueve años después “Qosqo 87” lo organizan Novo Miyagui,
Roma Salinas, Pilar Nuñez, Zitha Elias, Thomas Rauzer y mathi Ureta de
Caplanski. “Huampaní 88” celebra el
reencuentro “Ayacucho 88“ , que por razones de seguridad no seria realizado en la ciudad original debido a la guerra
interna que el país vivía en lucha contra Sendero Luminoso. Lo organizan Luis
ramirez, Eduardo Llanos, Pilar Nuñez, Novo Miyagui, Tomas Rouzer y Mhaty Uruta
de Caplinski con el apoyo de la
cuarta generación integrada por José
Infante, Fernado Petong, Francisco Mamani, Miguel Angel Villalobos, Marise
Carbone, Juana Sudario y Helena Huambos. Además de los grupos salidos de la
célula madre cuatrotablina.-Carlos Cueva con la otra Orilla de Alemania, Luis
Ramírez con Anabásis de Italia, José Carlos Urteaga con Magia Teatro de Arte,
Ricardo Santa Cruz con Raíces-Participaron de la organización los ya históricos
grupos limeños Yuyachkani y teatro del Sol, junto con los Audaces de Arequipa,
Algo vi pasar de Cajamarca, Olmo de Trujillo y Arlequin de Huanuco grupos del
interior del país. Enumero a todos porque en un país sin memoria, es justicia
reconocer algunos de los nombres que han hecho posible el proyecto mas importante para modernizar el teatro en
nuestra historia. No están todos los que
participaron en estos eventos, pero si los que pusieron el hombro en la tarea
de realizarlos; incluyendo por supuesto a mis compañeros de navegación , de
esta Nave de la Memoria que ha sido para mi el proyecto Colectivo de Cuatrotablas.
En 1998 Cuatrotablas cierra un ciclo de aprendizaje mutuo
con Eugenio Barba y el Odin Teatret. Esta vez nuevamente en un Ayacucho
pacificado. La fiesta teatral popular y los banquetes pedagógicos exquisitos
marcaron los diez días de un “Encuentro”
que en realidad duro un mes entre Lima y esa ciudad legendaria de los Andes.
Eugenio Barba dio fin con una carta a una larga y extraordinaria relación de
intercambios fructíferos entre los dos grupos que marcó al movimiento
internacional de teatro de grupo y cuya
esencia dio sentido y definió distancias políticas, sociales, culturales y
generacionales.
Siendo este un ejercicio de permanente alteración, leeré la
carta de Eugenio Barba:
Durante mucho tiempo,
en mi pensamiento, ha resonado la palabra “ética”: “ética del actor”, “un
teatro con su propia ética”. Sin embargo, últimamente me resulta difícil
pronunciarla y me pregunto que se esconde detrás de esa palabra ¿Indica lo que
soñamos ser o lo que somos?¿es una cómoda coartada? ¿un pretencioso complejo de
superioridad?...Dos hermanos se encuentran en una prisión. Uno, Dimitri, esta
acusado de parricidio. El otro, Alexei, lo va a visitar el día anterior al
juicio. La tarde toca su fin, casi es de noche. La novela de los Karamázov esta
a punto de terminar.
“la ética,¿Qué es la ética?- pregunta Dimitri a su hermano.
Alexei se queda pensativo. Dimitri lo acosa-“¿Es una ciencia?”Alexei intenta
una respuesta : “Sí…es una ciencia …aunque… te confieso que no soy capaz de
explicar qué ciencia es.”
No somos capaces de explicarlo. Y sin embargo es una especie
de ciencia, pero personal, muda, con principios que para cada uno deberían ser ciertos como dos y dos hacen
cuatro y que solo tenemos claros en el momento de la acción, cuando se trata de
tomar posición al confrontarnos con las
personas y las circunstancias. Principios que no se coagulan en
mandamientos abstractos, y que solo se hacen evidentes por medio del ejemplo.
Y entonces en vez de hablar de ética ¿no seria mejor hablar
de valores personales , de dignidad?
Preguntas y pensamientos similares me daban vueltas en la cabeza cuando pensaba escribirte después del reencuentro Ayacucho 1998, con un
gusto amrgo en la boca y las uñas y los dientes de un ocelote en la barriga.
Para mí y mis compañeros del Odín, Ayacucho se ha convertido
en uno de los trozos de esa patria espiritual que llevamos encima y que a veces
llamamos nuestra historia, y a veces nuestra identidad. Estuvimos por primera
vez en Ayacucho en 1978. Tú nos llevaste ahí arriba, a los Andes, para el
primer encuentro de teatros de grupo latinoamericanos. Diez años después,
celebramos juntos aquella fecha, pero Ayacucho no nos pudo hospedar. Estaba
inmerso en el centro de una Guerra Civil
en la que la ferocidad y la injusticia triunfaban por todas partes. Desafiando
el riesgo, el Odín volvió allí para realizar una breve incursión teatral. Ahora
hemos vuelto reforzados : más grupos, muchos observadores llegados de todo el
mundo, miles de espectadores. Debería
tener ganas de estar alegre y
optimista. Y sin embargo, ésta será una carta desagradable. Como son siempre
desagradables y puntillosos los discursos que abandonan los grandes temas y las
grandes esperanzas, para inclinarse sobre la inexorable concreción de los
detalles.
Nada más bello que volver a Ayacucho veinte años después,
reunidos bajo el espíritu de Atahualpa del Cioppo, no en nombre de la nostalgia
y de empresas pasadas, sino para observar en que se han convertido algunas
semillas lanzadas en un terreno que parecía rocoso y batido por las intemperies
de la historia. Han florecido. Se han desarrollado en hombre y mujeres
distintos de los que imaginábamos, que no parecen pertenecernos, pero en los
que nos identificamos al descubrir en ellos las voces distintas y
contradictorias de nuestro futuro.
Cuando nos encontramos por primera vez, en Caras en 1976,
por un lado los del Odin teatret, por otro tú y tus actores de Cuatrotablas
recién llegados de Lima, fue el inicio de una de aquellas historias de amor que
caracterizan la historia subterránea del teatro de nuestro siglo. Historias de
amor que se desarrollan a distancia, como la de Grotowski y yo, alimentadas por
intensos encuentros y por indisolubles pasiones e intereses. Fue estimulante
tenerte aliado en las grandes batallas del teatro de Grupo, en Belgrado año
1976, en Bergamo 1977, cuando el slogan tercer teatro era todavía para mí, un
intento de reconocerme. Evocaba un tercer mundo con tradiciones propias, reales
o sonadas, escarnecido por el lujo mediocre del primer y segundo mundo del teatro, y a pesar de
todo, con el signo de la dignidad y el valor, con la conciencia de la humilde
sacralidad del trabajo que caracteriza el destino de todo artista,
independientemente del aprecio del entorno. El tercer teatro era y es esto para
mi: la pobreza de medios materiales junto a la conciencia de la riqueza de los
ejemplos del pasado, la proyección hacia la búsqueda de valores propios, la
libertad frente a las imposiciones externas. En el “Tercer teatro” en los
grupos de los años 70 , admiraba sobre todo la vitalidad salvaje, obstinada y
anónima, que yo veía como una fuente de nuevas y pequeñas tradiciones.
Cuando en 1978 tú y tus compañeros de cuatrotablas,
literalmente un puñado de personas, organizasteis el encuentro de Ayacucho, no
se si admiraba mas vuestras temeridad o vuestra generosidad.
Invitaste al Odin en una época en que muchos teatros, en
América Latina, se alimentaban de contenidos políticos que parecían justificar
la facilidad de las soluciones del oficio. Con tu tenacidad, repetiste este
encuentro en 1988, en huampani dedicándolo a Jerzy Grotowski. Los de
Cuatrotablas ya no estaban solos para
dirigir la empresa, que ahora estaba capitaneada por vosotros y otros grupos
teatrales peruanos. Estos hacían un teatro muy distinto del tuyo; vuestras
visiones estéticas y vuestra competencia os tendría que haber alejado, y a
pesar de todo os unisteis en una alianza solidaria. Renovaste el desafío que
parece impracticable ennuestro oficio: crear una transición que dura, crear los
signos tangibles de una coherencia y de una práctica que no sean solo biografia
profesional, sino el inicio de una tradición.
El “Reencuentro Ayacucho “98” me ha demostrado las
consecuencias de esta manera tuya de actuar, de esta visión que has encarnado
cotidianamente en tu confrontación con las diferentes generaciones, que han pasado por
Cuatrotablas, en una vivaz y fértil polémica complementaria con Miguel Rubio y
los de Yuyachkani, así como los otros grupos peruanos. De esta forma te has
convertido en el ejemplo- no solo de América Latina, sino también de nosotros
los europeos-de una imprevisible constancia de campesino, capaz de cultivar el
campo del teatro dejándote guiar por valores como la amistad y el honor.
Nunca como durante el “Reencuentro Ayacucho 98” he experimentado la sensación de disolverme en mis actores del
Odin, en el centenar de actores y directores que se habían reunido en el aula
magna de la Universidad de San Cristobal de Huamanga donde el Rector, Enrique
Gonzales Carré me concedía el titulo de Honoris Causa. En realidad la concedía
a todos nosotros, a nuestra ciega e incomprensible obstinación que nos ha empujado u obligado a
persistir, sin desfallecer, en los ideales de nuestra juventud, en un alternarse de épocas y vicisitudes
históricas caracterizadas por terremotos ideológicos y masacres de
inocentes. Era a esta galaxia de teatros
de grupo, de individualistas, de anarquistas que no quieren someterse, de
soñadores y de ingenuos marcados por vanidades infantiles y heridas personales,
que se otorgaba quel diploma dorado de una de las universidades
latinoamericanas mas antiguas. Hubiera querido romperlo en mil pedazos,
centenares de jirones a distribuir entre todos los presentes, como una brújula
frágil e inconsistente para orientarnos
en los años oscuros que nos esperan.
El “Reencuentro Ayacucho 98” ha sido todo eso: el orgullo de
ver cuanto habían crecido las autonomías en relación con nosotros, grupos que
caminamos desde hace dos o tres decenios ; la excepcional calidad y el rigor
del proyecto de teatro negro de Millenium; la ironía y la crueldad del
espectáculo de María Teresa Zuñiga y Cesar Escuza; el inolvidable bordado de la
solitaria voz mapuche de Luisa Calcumil, que en la pampa de Quinhua cantaba
ante quince mil personas silenciosas y conmovidas; el vigor inagotable del
Teatro taller de colombia; la sardónica ternura de Graciela Ferrari; la radical
elección del chileno teatro luna; el coraje de revelar la propia intimidad de
Cristina Castrillo; los jóvenes guapos argentinos de el séptimo, que en mayo de
1999, en humahuaca , continuaron la tradición de los encuentros de teatro de
grupo.
Todo esto te pertenece. Todo esto es una consecuencia de tu
soñar activo. Puedas estar orgulloso de todo esto.
Todo esto puedes disiparlo. Puede desvanecerse en pocos
momentos de tus manos, convertirse en un puñado de arena.
De hecho, hay una dialéctica
férrea e ineludible, ingrata cuando se trabaja –como sucede a menudo-en
una situación caracterizada por la pobreza de medios, por la temeridad, por la
inteligente decisión de actuar mas allá de los propios limites, es decir de
extralimitarse.
Físicamente, si un actor quiere extralimitarse tiene que
entrenarse, debe controlar la precisión de todos sus actos, debe reinventar el
propio equilibrio con impulsos opuestos a aquellos que lo dirigen hacia delante. Lo mismo vale
cuando las ganas de extralimitarse se aplican a una acción de largo alcance.
Hay que realizar un contraimpulso, si no se cae en la veleidad y la chapucería.
La guerrilla Cultural exige una meticulosidad en la organización, una atención
a los detalles minúsculos incluso superior a la que se exige a las instituciones privilegiadas, habituadas
a vastas y bien abastecidas estrategias culturales.
¿Cuánta gente hubiera necesitado una gran institución para
organizar un encuentro teatrl como el de Ayacucho? Quizás hubieran trabajado en
él treinta o cuarenta personas entre dirigentes y simples peones. Se hubieran
dividido las tareas y las responsabilidades. Tu, en cambio, podías contar con
poquísimas personas y con poquísimo dinero. Estabas oblifado a trabajar
improvisando. Por esto, a causa de la dialéctica ingrata de nuestro trabajo y
de nuestra condición, a la hora de organizar tendrías que haber sido mil veces
más atento y perspicaz que un funcionario competente y bien pagado.
Esto es lo que distingue nuestra diferencia de la
marginalidad.
En cambio, de la misma forma que te pertenece el valor de
los resultados importantes que has conseguido y que han marcado la historia
reciente del teatro peruano, de la misma forma que te pertenece la temeridad,
te pertene también el “desvalor” de la desorganización, del desorden que
siempre amenazan con desembocar en la falta de respeto por el trabajo de los
demás.
Algunos grupos invitados, habían viajado treinta, cuarenta,
cincuenta horas en autobús a través del continente latinoamericano para llegar
a Ayacucho. Ya cuando estábamos ahí te hable largo y tendido de ello:¿Cómo
podías permitirte no ofrecerles la máxima hospitalidad posible? No cuenta la
penuria de medios. Cuenta el compromiso de atender los detalles más pequeños.
Se pueden aceptar las condiciones mas incómodas y difíciles, pero solo si se ve
claramente que quien te ha invitado te
presta atención, se da cuenta de tus problemas, de tu cansancio, de tu
inseguridad y nunca te abandona a ti mismo. Te decía que, según mi manera de
pensar , hay que comportarse como un beduino. El huésped debe tener conciencia
de ser precioso, la sensación de que uno se prodiga para dar el máximo
precisamente para él o ella, individualmente.
Te imagino interrumpiéndome: “!Hemos dado lo máximo!” tu
ignoras la desproporcion entre nuestros recursos, en número de personas
disponibles, nuestras competencias y la complejidad de la tarea que habíamos
asumido. T olvidas que sin aceptar esta desproporción nunca hubiera sido posible realizar el
reencuentro.
No lo ignoro, no lo olvido. Mis reacciones no son injustas.
No se concretan sobre los defectos pequeños y episódicos de un gran evento.
Subrayan lo que disipa la grandeza de tal evento.
En Ayacucho, la organización caótica, sin puntos claros de
referencia, sin ni siquiera las informaciones necesarias, amenazan la propia
dignidad de los colegas invitados. Y alcanzaban puntos de sadismo.
¿Quién podría haber imaginado, por ejemplo, un viaje de
vuelta, de Ayacucho a Lima, en avión, en el que el grupo teatral podía ser
dividido, la mitad en el vuelo la otra en el siguiente, sin que los interesados
fueran informados de ello, haciéndoles llegar al aereopuerto dos horas antes de la salida y sin que luego
en el momento de embarcar, fueran cargadas las cajas del espectáculo que debían
representar esa misma noche en lima?
Y sin embargo tu sabes que, si hay algo de lo que todos
nostros estamos orgullosos, es de nuestro compromiso de dar lo máximo en el
momento del espectáculo. A pesar de las condiciones adversasen las que
trabajamos, toda la jornada esta orientada y dedicada al encuentro con los
espectadores. Poner en duda la posibilidad de ese compromiso, y hacerlo con una
dejadez parecida a la de los burócratas desinteresados de la vida, que les pasa
entre las manos, no es una simple
negligencia de organización: es una herida a la intimidad mas preciosa de un
artesano teatral.
Lo que he llamado dejadez era una reacción de defensa frente
a una situación que os había sobrepasado a ti y a tus colaboradores. Como uno que se
cubre la cabeza bajo una lluvia de piedras y evita mirar alrededor. Pero las
victimas de las piedras son, en primer lugar, aquellos de los que deberías
sentirte responsable.
Entre las decenas y decenas de ejemplos que podría darte, te
doy otro que me escandaliza de verdad.
Mientras los periodistas llegados a Ayacucho para seguir el
Reencuentro eran hospedados en el mejor hotel de la ciudad, Victoria Santa Cruz
la gran artista de mas de setenta años, estaba hospedada en un hotelucho en una
habitación doble, a compartir con una del participantes del encuentro. Este
hecho me hirió profundamente. Si hacemos teatro es también para luchar contra
las minúsculas injusticias y las jerarquías que el espíritu del tiempo quisiera
imponernos.
De esta manera, lleno de sentimientos contradictorios, de
rabia de desconsuelo, de profunda conmoción y orgullo por lo que había visto
durante el “reencuentro Ayacucho 98” llegué a Lima, donde le Odin y otros
grupos invitados, debían representar sus espectáculos . Dos de mis
colaboradores se habían quedado en Lima una semana entera para resolver todos
los problemas técnicos. Y sin embargo, las condiciones que habíamos fijado por
escrito, que vosotros os habeis comprometido
repetidamente a respetar en el momento de nuestra llegada, eran
sistemáticamente ignoradas.
No solo no había nadie de tu organización, sino que además
nadie parecía preocuparse del hecho que, de esta forma, era imposible presentar
nuestro espectáculo a los espectadores.
Cuando os comunicamos que deberíamos anular el estreno, tus
colaboradoes nos mostraron mas que indiferencia. Imaginaban que tal vez todo se
solucionaría en el último momento, o que nostros, a causa de la vieja amistad
que nos une, aceptaríamos trabajar en condiciones que no hacían justicia ni a
nuestro espectáculo ni a los espectadores peruanos.
Me sentí utilizado, manipulado, por una manera de hacer y de
pensar contra la que lucho des el día que empecé a hacer teatro.
Todos los otros
grupos que habían participado en el reencuentro y debían representar sus
espectáculos en Lima se encontraban en las mismas circunstancias.
Sentí como una ofensa personal saber que Santiago García
debía proporcionarse el mismo, buscándolas en la universidad las sillas y la
mesa que le habías prometido desde el día de su llegada. Una mesita y algunas
sillas no son gran cosa. Precisamente por eso me impresiona la dejadez.
Otros grupos debieron cambiar de local dos o tres veces.
Algunos seminarios, previstos desde hace tiempo, fueron anulados pro falta de
inscripciones. Y nadie se había inscrito por no haber sido informado de esa
posibilidad. De esta forma se desperdicio incluso el seminario de Victoria
Santa Cruz, cuya recaudación ella había destinado generosamente al grupo
organizador del evento.
Estas situaciones las conozco bien. Fue precisamente en una
situación semejante que nos reconocimos hermanos , en Caracas 1976, cuando el
director del festival quería obligarme a presentar el espectáculo “!Ven!” y “El
Día será nuestro” , en condiciones injustas para los espectadores, y reaccionó
a la protesta de mis colaboradores con la indiferencia distante de un burócrata
autoritario. El Odín renuncio al estreno, ocupó la sala. Los espectadores influyentes
protestaron, nos llamaron gringos, imperialistas culturales. Pero vosotros los
de Cuatrotablas, junto con los actores de la Candelaria, del Libe teatro libre,
exiliado de Argentina y de otros grupos presentes en el festival, os unisteis a
nostros en la sala ocupada. No solo era la solidaridad con el Odin. Antes que
nada era una manera de subrayar la
dignidad y el valor de nuestro trabajo común.
Y ahora tu, en Lima, has recreado una situación parecida a
aquella contra la que protestábamos, unidos.
No sirve de nada decir que tú no eres el director de un
festival internacional, que no tienes sus medios ni su equipo ni su solemne oficialidad. Tu
diversidad-tuya y de tu grupo-no puede justificar la similitud de los comportamientos.
No son las intenciones lo que cuenta. La llamada buena voluntad o la buena fe
no cambian el estado de las cosas.
Tanto en Ayacucho como en Lima, tú y los alumnos de tu
escuela trabajabais desde las cinco de la mañana hasta bien entrada la noche
para organizar el reencuentro. Vuestra penuria de medios hacia que hasta las
cosas mas simples se transformasen en un problema, buscar un proyector, incluso
comprar clavos. Todo esto lo sé. No me permitiría nunca juzgaros de la misma
forma que juzgaría al equipo que organiza un
festival super financiado. Todos los que aceptamos vuestra
invitación sabíamos cuales eran los
condiciones materiales que nos esperaban. Pero cuando estas se volvieron
demasiado graves, cuando ya no bastaba multiplicarse por cuatro, cuando
vuestras manos ya no podían sostener los hilos de la organización, comenzasteis
a prometer cosas que sabias que no podías cumplir. Y luego os desvanecisteis.
De este modo os transformasteis , de pobres en irresponsables. Llegados a este
punto , vuestra diversidad desaparecía o era dilapidada. No erais distintos de
aquellos que viven en el polo opuesto al vuestro, los burócratas bien pagados e
indiferentes que trabajaban con el teatro simplemente para aprovecharse de él.
Cuando llegue a lima y vi como iban las cosas, mi primer
impulso fue reunir a todos los participantes para ocupar los lugares en los
cuales deberían haber sido los espectáculos. O de encadenarme a las verjas del
palacio presidencial para protestar contra la discriminación congénita, la
indiferencia y la irresponsabilidad que caracteriza ciertos ambientes de nuestra profesión, en el primer, en el
segundo, en el tercer, en el cuarto y en el quinto teatro.
¿Crees que no tengo sentido del ridículo? ¿Crees que no se
que la grandísima mayoría consideraría ridícula un protesta tan grandilocuente
por algunos problemas técnicos que retardan un espectáculo?
Y sin embargo
nosotros afirmamos que el teatro
no es una cosa marginal, nos rebelamos contra la dejadez y la indiferencia que
nos circundan. Vamos repitiendo que el teatro puede ser una isla de libertad.
Pero luego a la hora de la verdad, somos los primeros en tratarnos tal como nos
tratan los otros. Si no la defendemos nosotros ¿Quiém va a defender la dignidad
de nuestro trabajo?
Te quiero como a un hermano y nunca he querido guerras
fratricidas. Por esto decidí no atacar, desaparecer. Irme en silenciosamente
del reencuentro, de Lima, de Perú, dejando que los miembros del Odin
defendieran el sentido de nuestra amistad hacia ti y luchasen hasta el final
por Mythos, el espectáculo que nos habíamos dado prisa en terminar para poder
presentártelo.
Deje tu país con un sabor margo en la boca y en los sentidos
el dolor y la tristeza y la rabia se transformaron en un pequeño ocelote que me roe el estomago. Es para sacármelo de adentro
que te escribo, esperando exorcizar sus colmillos y sus garras.
Son necesarios treinta años para hacernos creer que existe
una amistad una hermandad. Y son suficientes unos pocos días para hacernos
comprender que tu amigo fraterno puede comportarse como un avestruz, que esta a
tu lado, pero que te abandona a ti y a tu trabajo. Aquel trabajo a través del
cual se había creado el vínculo.
¿LA ética? Se trata de algo muy diferente.
Hay médicos que trabajan en situaciones muy desesperadas,
sin instrumentos, sin sangre para las transfusiones, sin aparatos o sin la corriente eléctrica
para hacerlos funcionar. Pero esto no justifica su indiferencia hacia el
enfermo, hacia la dignidad y el valor de su vida. En el pero de los casos,
cuando no hay nada que hacer, están a su lado, no lo abandonan.
¿Todo esto es ética? No. Es la evidencia del comportamiento
necesario.
Para los médicos en el siglo pasado existía el “juramento de
Hipocrates” Los médicos hoy no lo han olvidado, aunque solo sea para lamentar
su claridad y su simplicidad frente a las ambigüedades morales que la
actualidad impone a su profesión.
El juramente Hipocrático se hacía en nombre de Apolo y
Esculapio, pero en aquel texto, había pocas grandes palabras. El resto eran
compromisos concretos relacionados con la actitud del medico, aquello que se
comprometían a no hacer.
Me pregunto si aquellos que trabajan en el teatro no
deberían hacer un juramento parecido al de Hipócrates. En el campo del teatro,
más que en otros oficios y profesiones, se corre un riesgo muy alto de
manipular a las personas con la justificación de un arte de la libertad, de la
solidaridad, de la igualdad.
¿Cómo inventar este juramento? ¿Cómo llamarlo? ¿El juramento de Tespis? ¿De Bharata? ¿De
Zeami? ¿De Stanislavski? ¿y que acciones, humildes pero concretas,
prescribiríamos?
Carpignano, Julio 98.
(Pausa, cierra los ojos, se levanta camina, mira)
Tales distancias persisten aun , dolorosas a pesar de todo
el amor que permite el teatro. La utopía de hacer el mejor teatro del mundo,
sigue siendo un sueño, que nos produce insomnio. Y el sueño de Gimenez de
asumirnos seres independientes, mopdernos en un mundo globalizado, pero
perverso en su injustas desigualdades sigue siendo una lucha, para nosotros los
mestizos del teatro latinoamericano. Ya no hay maestros que nos enseñan a
nuestra medida. No hay lideres mesiánicos que nos guíen jubilosos para
liberarnos de la mediocridad, de la pequeñez , de la ausencia de sueños. Nos
toca, solos, hacer nuestro mundo ético y recuperar la mística de nuestra
profesión.
(Entrena, contradicción de direcciones en el cuerpo,
equilibrio precario, dialéctica de acciones )
(Busquen Videos del Odín, y de los encuentros de Ayacucho)
Durante los veinte
años que duró la mirada de Barba y el Odín, también mis actores fueron
mirados por Grotowski. En 1977, durante
la realización del “Taller Internacional de Teatro de Grupo” que organizo el
teatro Tascabile de Bergamo Italia; Luis Ramirez y Carlos Cueva se fueron a las montañas con
otros tres elegidos por el maestro. Evento que guarda sus secretos celosamente
hasta hoy, como era costumbre rigurosa y disciplinada de Grotowski de
mantener cerrada la confidencialidad
profesional. Aún hoy, yo debo seguir mirando profesionalmente a mis compañeros
si quiero aprender, de lo que ellos aprendieron del maestro mas radical de la
investigación teatral contemporánea, según lo dijera Peter Brook.
Luego fueron los maestros orientales del ISTA(Escuela
Internacional de Antropología teatral) de Eugenio Barba hasta encontrar al
extraordinario Fumiyoshi Asai, quein después de visitarnos dos veces en el
Perú(1983 y 1997); volvió por tercera vez con otro miembro dela Escuela Kanze
de Teatro Noh de Japón, para continuar con sus enseñanzas y cerrar los
banquetes pedagógicos de Ayacucho 98. Sublime cierre teatral en las pampas del
legendario Ayacucho, cuna de la independencia americana, para celebrar el final
de siglo, veinte años de “Encuentro Ayacucho” y los treinta años de teatro
moderno en el Perú.
No faltaron las miradas de otros grandes revolucionarios del
teatro europeo, la celebre Arianne Mnouchkine, Pina Bausch y los miticos del
teatro norteamericano: Julian Beck y Judith Malina .
(Busquen Videos del
Living theater)
Cuatrotablas
participó en 1980, aparte de otros festivales, en el más importante intento de
reunir a toda la vanguardia teatral de
América y de Europa. Ese fue el “80 Theater Festival de Munchen” en Alemania.
A finales de 1982, el discurso de la modernidad en el teatro
que producía mi grupo a través del laboratorio, arriba a su extremo mas
radical, al punto máximo de su desarrollo enel contexto del teatro moderno que
se hacia en el Perú, en ese momento. Todo esto, testimoniado por el discurso
del investigador teatral mas acusioso que hemos tenido:Hugo Salazar del
Alcázar. Salazar definió el trabajo de creación colectiva de “la agonia y la
fiesta” (1982) como la expresión del “grado cero del teatro”. En Europa un
critico Alemán dijo sobre el mismo, “ el teatro del tercer mundo se viste con
las ropas del primero.”Dicho con doble y mala intención o con ingenua aceptación de las perdidas de
su Hegemonía Eurocentrista, nuestro
teatro producía en los críticos Europeos,un enorme desconcierto. Esto se había
dado desde 1983 primero con “OYE” luego
en 1976 con “el sol bajo la pata de los
caballoa” y finalmente en 1977 con “encuentro” y ahora llegaba a su climax con
“La agonía y la fiesta” , obra inspirada enla vida, agonia y muerte de nuestro
poeta Cesar Vallejo. Nuestra obra recibía aplausos en el Volksbuhne de Berlín
compartiendo Cartelera con maria Schell, protagonista de la Maria Stuardo de
Schiller.
En todo caso nuestra propuesta de “hacer el mejor teatro del
mundo” estaba dando sus primeros y grandes frutos. Cuatrotablas consolidaba su
presencia en el circuito Internacional de la vanguardia teatral que lo llevaría
a los grandes escenarios de Europa. El laboratorio lo integraba, en su momento
(de la segunda generación) Pilar Nuñez, José Carlos Urteaga, y Maritza Gutti.
Eduardo LLAnos (de la tercera) y Carlos Cueva(de la primera) quien había
regresado del Japón después de realizar en ese país una profunda investigación
practica en el Teatro Noh, a través de su trabajo de aprendizaje con Fumiyoshi
Asaia, de la escuela Kanse del maestro Hideo Kanze, heredero directo de la más
antigua tradición de Teatro Noh de Japón. La influencia de su aprendizaje, mas
todos los conocimientos acumulados por mi presencia en el ISTA a través de los
maestros del teatro Oriental consolidaron el “uso con suficiencia de los
recursos dela técnica brillante, del teatro de grupo yde la vanguardia.” La
dramaturgia de creación colectiva por excelencia fue posible gracias a la
invalorable participación de le laboratorio de Alfonso Santisteban, quien desde
1980 estaba acreditado en el grupo como nuestro asesor dramatúrgico. “la Agonía
y la fiesta” llego a ser reconocida por la importante revista política
Quehacer, gracias a una encuesta realizada a destacadas personalidades de la
cultura, como uno de los “diez mejores espectáculos” de la década de los 80.
Con “la Agonía y la
fiesta” viene una nueva diáspora. La partida de la segunda generación se da en
un proceso emocionante. “Enla montaña de un árbol” fue una segunda revisión de
nuestro trabajo, luego de la primera realizada en 1979 en los patios del
Institute Goethe. Ahora en la vieja casona del Centro Cultural Campo abierto,
Carlos Cueva, Pilar nuñez, Jose Carlos Urteaga y Maritza Gutti, acompañados por
Eduardo Llanos y Margot Lopez ofrecieron durante un mes a través de
espectáculos y conferencias, talleres, testimonios personales, videos,
exposiciones de fotos, etc; una vigorosa visión de un nuevo teatro en el quela
creación colectiva se entronizaba como su mayor logro. En este contexto “la
agonía y la fiesta” se presentó como el punto mas alto en la búsqueda de
Cuatrotablas y su laboratorio teatral.
Y con el desarrollo del teatro de grupo al cual se adhieren
los mas valiosos colectivos teatrales el Perú se desarrolla también una década de violencia, quizás la mas
intensa de nuestra historia republicana. Y la búsqueda dela modernidad se
detiene para dar paso a la lucha por la sobrevivencia. Tuvimos que desarrolla
estrategias extraordinarias para no “sucumbir entre los dos fuegos.” Ante la falta d energía Electrica producida
por los sabotajes de Sendero Luminoso que le habían declarado la guerra al
Estado peruano ,nostros representábamos con velas y las baterías de algún auto
viejo. Si llegaban cinco espectadores a
vernos, eran considerados héroes por nosotros, por poner en riesgo sus propias
vidas a los múltiples atentados que se sucedían día a día.
Decada intensa y de gran solidaridad. Se desarrollan
paralelamente las “Muestras de teatro Peruano” impulsadas por Sara Jofre y los
talleres nacionales, experiencias pedagógicas impulsados por el novísimo
(Motin) Movimiento de Teatro Independiente a través de sus miembros mas
connotados. Época de discrepancias políticas y estéticas que sin embargo nos
manteneian unidos en los momentos mas difíciles. De todo aquello participaban
activos miembros salidos de las canteras de Cuatrotablas.
Concentrados ya en formar las nuevas generaciones, con
Alfonso Santisteban, y Maritza Gutti dimos inicio al proyecto de la Escuela.
“los Clásicos” fue el primer producto pedagógico y estético de esta novísima
escuela. Y fue también nuestro primer intento de acercamiento a Brecht, Shakespeare
y Sófocles,tres pilares de la dramaturgia de Occidente y de donde proviene la
tradición teatral que nos antecedió: El teatro de nuestros padres fundadores de
las bases del teato moderno del Perú.
Con los “Clásicos” se consolida la cuarta generación y se
inicia la tercera década. La de la institucionalización. Cae también el Muro de
Berlin,y tras la caída del Muro, cae la utopía socialista, el régimen
soviético. Los grupos políticos cuyos postulados marxistas determinaban su obra
artística sufren un duro golpe, y se “traicionan a si mismos” , cambian de
línea y se sumergen en la introspección. Las ropas de la modernidad comienzan a
cubrir un lenguaje que se va volviendo conservador. El libre mercado y la
expresión mas perversa de un mundo injusto, la globalización de la economía,
definen lo prioritario “comer primero luego la moral” como diría el sabio señor
Brecht.
Se me viene a la memoria para explicar esta época de enormes
contradicciones el texto que dijéramos ennuestro premitorio espectáculo
Brechtiano ; “los Comicos” (versión libérrima de “la opera de los tres
centavos” realizada en 1980). Finalizado el espectáculo, los actores o cómicos
se acercan desilusionados del alma humana,de no haber podido ser leales con sus principios y se
lamentan frente al público: “Nosotros que quisimos crear el camino de la amabilidad no pudimos ser
amables” y por lo tanto “El hombre es mas complicado de lo que parece.”
Lejos de los
avatares políticos de los 80 y de la
lucha por la sobrevivencia de los 90, el laboratorio teatral de
Cuatrotablas continúa formando sus
generaciones,la quinta y la sexta, fiel a su espíritu moderno que lo llevo a
luchar siempre contra si mismo, liberándose dela comodidad, de la seguridad,
sin rendirle pleitesía a nadie ni a nada, sin dependencias, sin discurso
político partidario, consecuente consigo mismo, con su método, su teatro, su
búsqueda.
Es por esta razón que Cuatrotablas puede elaborar a través
de su escuela el discurso de las memorias del grupo que es el discurso de la
modernidad, porque la memoria es el eje de la modernidad. Recuperar la memoria
del pasado, del presente y del futuro . Cuando el hombre olvida se vuelve
conservador, se asegura y solo prima la sobrevivencia. Primero todo el
movimiento de teatro independiente del Perú tuvo que sobrevivir a la violencia
y después tuvo que sobrevivir Frente a la hecatombe de los ideales , los sueños
y las utopías.
Cuatrotablas transforma el proyecto grupal en una Escuela,
sacando adelante generaciones, tras generaciones y dentro de todo ese proceso
se fue desarrollando el discurso dela memoria
Y el método que hiciera del actor un ser independiente,
independiente del Director, independiente de la dramaturgia, independiente del
teatro, independiente de la forma, un método que le diera la posibilidad de ser
libre, inteligente y brillante, de soñar un mundo diferente, de romper con todo
lo que le impidiera ser un hombre moderno y ese es nuestro discurso a través de
la Escuela. Ese es nuestro discurso a través del “método.”
Más Cuatrotablas no fue siempre fiel a si mismo, al espíritu
de aventura de sus comienzo pedagógicos. Su razón de ser fue siempre desde el
principio, el aprender, y llego un momento en que dejamos de hacerlo.
Aprender y aprender, consumir todo,
renunciar a los bienes materiales para resolver los bienes espirituales.
(Se desnuda)
Habia que consumir teatro, consumir cultura, había qu viajar
a donde sea, gastar la plata que sea para aprender. Había que viajar a Polonia
para ver a Grotowski, su teatro y gastar miles. Igual para trabajar con los
actores cantantes del Roy Harth Theatre, había que viajar al sur de Francia, y
gastar miles para buscarlos . A parís solamente a ver al Theatre du Solei y a
Areanne Mnochkine o a Peter Brook. Viajar a Japón para encontrar a Katsuko
Azuma,o traer a Lima a Fumiyoshi Asai. Todo lo gastamos para consumir teatro,
para consumir cultura,eso también era el espíritu de la modernidad.
¿Cuando comencé a mentirme, cuando me repite a mi mismo, mis
propios esteriotipos, cuando de je de luchar por mi libertad?
Vivimos hoy un tiempo Duro, el
teatro en general esta volviendo al teatro del siglo XIX. Conservador y
altamente técnico. Directores buenos y de gran calidad que dirigen textos
clásicos y modernos con herramientas modernas y que capturaron lo moderno para
ensuciar la cara limpia del teatro conservador.
(Se pone un saco, pantalones de tela, lentes, coloca en un sillón la ropa de una
mujer chompa y falda, con dos libros en cada manga de la chompa, hacia un
teatro pobre y los 7 ensayos de la realidad peruana, se sienta y contempla)
¿Como abordar mí
ultimo espectáculo, el banquete de Mareategui?
Con
muchos actores varias sillas, todos los maestros Gonzales Prada, Vallejo, Sus
mujeres, no me equivoque!!! Tenia que estar yo solo, era hora de despedir a los
actores.
El único que tenía derecho a Hablar de Mareategui era
Abiamel Guzman, todos los demás se llenan la boca pero solo Abimael fue por el
Sendero Luminoso que señalo Mareategui, el sendero que conduciría al infierno,
el único que podría confrontar al Maestro seria su Mejor discípulo, porque para
que se trae a un maestro a la vida, sino para robarle una ultima lección y como
hacerlo sino confrontándolo.
Iríamos ensayo por ensayo Analizaremos la Evolución Económica, hasta la
catástrofe del capital, que toca, si resucitamos el proyecto moderno tendremos que hacerlo
todo diferente y hasta que no logremos una economía aun mas abierta que el
sistema liberal. No Habremos logrado nada. Es así como yo entiendo la economía Comunista
una en la que se puede compartir aun con mucho más libertad que en la red.
El problema de la realización del indio como un nuevo sujeto político se enfrenta al cholo
del sistema liberal, tiene que haber una síntesis que no deje al indio en la
soledad de su lucha muriendo en curvas del diablo o en Celendines. El Runa, ya
no el indio sino El runa el hombre moderno por fin de estas tierras que tenga
su raíz en la tierra y su horizonte en el cielo, distinto al cholo ya que en el
Runa anida permanente el proyecto revolucionario pero mestizo como él, arriesgando todo en su
lucha por lograr un Estado Comunitario una Madre Estado.
El problema de la Tierra,
la Conciencia de que esta no le corresponde a nadie y al mísmo tiempo todos somos de ella, por lo mismo la abolición
de toda propiedad sobre ella.
El proceso de la instrucción Publica, llevando todo a la
guerra del Imaginario, porque después de tanta sangre derramada, la única Guerra
que puede servir es la de la formación del hombre y la Mujer para un nuevo
mundo.
Y aquí desatare una guerra con mi maestro, mi diacrítica, y
la de todos ustedes, la obra es el banquete de Mareategui, los 7 ensayos de
Interpretación peruana biotejida por Abimael, Mario, Christian, MAria, Lucero,
Teresa, Robert, Elizabeth, Miguel, Emilio y todos los José Carlos Mareategui
del mundo. Así que hay que cuestionarlo
y con el cuestionarlo todo esta será nuestro proceso de descolonización.
Y de ahí a la acción a alterar todas las universidades, como
esta, su reforma no vendrá de profesores, ni del gobierno, sino de ustedes, hay
que tomarlas pero no dejarlas, el mayor acto revolucionario es trabajar pero
trabajar con sentido, con libertad. Sean ustedes los maestros y para serlo sean
primero los mejores discípulos. No cedan por ninguna razón su derecho a aprehender.
¿Cual es la tarea de
una universidad?, no formar tecnócratas, sino seres humanos y para eso
recuperar El espíritu universal, el espíritu
Moderno y aun ir mas allá a la fe a la cosmovisión, al imaginario profundo, la
tarea es la complementación de los imaginarios de todas las religiones en la
voluntad de Ser, en la Libertad, hecho esto habrá que complementar todas las ideologías
en esa misma voluntad. Lo hará de nuestra vida un acto de guerra cuyo único propósito
es perderla solo así será posible la unión.
El Amor, en la oscuridad conocí a Dios, cuando digo que
volvamos a la religión, no lo digo ya maquiavélicamente, no quiero usar a nadie
ni ser usado, se que eso no funciona, lo digo de Corazón, la religión no es el
opio del pueblo, es más bien el Árbol de Vida.
Regresaremos al Campo en busca de ese árbol, dejaremos la
ciudad vacía, con sus vestidos sucios y su aire a podrido, se acabo el tiempo de
la ciudad de los reyes, es hora de volver a poblar el Perú. Ya no es del campo
a la ciudad sino de la Ciudad al Campo.
Este proceso será imposible hacerlo sin la poesía y aun mas
la profesía, solo cuando encarnemos nuestro Verbo seremos libres.
Ese día que no esta muy lejano no es para mí, ni tampoco
para Mareategui, aquí nos quedaremos los dos velando el proyecto moderno que
asesinamos, el cuerpo de Nora, esperando que ustedes hagan ese día y que por
fin en ese día seamos perdonados.
Como actor entendí que en uno se entrena y actúa para al final quedarse quieto y revelar
una imagen, un modelo, ahí esta el Ser.
(Se queda sentado, sin moverse, en silencio velando el
cuerpo de su mujer una eternidad)